Alcides Nogueira Alma de Cetim Edição especial para a Secretaria de Estado de Educação Governo do Estado de São Paulo São Paulo, 2007 Alcides Nogueira Alma de Cetim Tuna Dwek Imprensa Oficial 2a edição Governador José Serra Secretária da Educação Maria Helena Guimarães de Castro Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Diretor-presidente Hubert Alquéres Coleção Aplauso Série Cinema Brasil Coordenador Geral Rubens Ewald Filho Apresentação A relação de São Paulo com as artes cênicas é muito antiga. Afinal, Anchieta, um dos fundadores da capital, além de ser sacerdote e de exercer os ofícios de professor, médico e sapateiro, era também dramaturgo. As doze peças teatrais de sua autoria – que seguiam a forma dos autos medievais – foram escritas em português e também em tupi, pois tinham a finalidade de catequizar os indígenas e convertê-los ao cristianismo. Mesmo assim, a atividade teatral só foi se desenvolver em território paulista muito lentamente, em que pese o Marquês de Pombal, ministro da coroa portuguesa no século XVIII, ter procurado estimular o teatro em todo o império luso, por considerá-lo muito importante para a educação e a formação das pessoas. O grande salto foi dado somente no século XX, com a criação, em 1948, do TBC –Teatro Brasileiro de Comédia, a primeira companhia profissional paulista. Em 1949, por sua vez, era inaugurada a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que marcou época no cinema brasileiro, e, no ano seguinte, entrava no ar a primeira emissora de televisão do Brasil e da América Latina: a TV Tupi. Estava criado o ambiente propício para que o teatro, o cinema e a televisão prosperassem entre nós, ampliando o campo de trabalho para atores, dramaturgos, roteiristas, músicos e técnicos; multiplicando a cultura, a informação e o entretenimento para a população. A Coleção Aplauso reúne depoimentos de gente que ajudou a escrever essa história. E que continua a escrevê-la, no presente. Homens e mulheres que, contando a sua vida, contam também a trajetória de atividades da maior relevância para a cultura brasileira. Pessoas que, numa linguagem simples e direta, como que dialogando com os leitores, revelam a sua experiência, o seu talento, a sua criatividade. Daí, certamente, uma das razões do sucesso, dessa Coleção, junto ao público. Daí, também, um dos motivos para o lançamento desta edição especial, voltada aos alunos da rede pública de ensino de São Paulo. Formado, inicialmente, por um conjunto de 20 títulos, ela será encaminhada a 4 mil escolas estaduais com classes de 5a a 8a série, do Ensino Fundamental, e do Ensino Médio, estimulando o gosto pela leitura para milhares de jovens, enriquecendo sua cultura e visão de mundo. José Serra Governador do Estado de São Paulo “O que lembro, tenho.” Guimarães Rosa A Coleção Aplauso, concebida pela Imprensa Oficial, visa resgatar a memória da cultura nacional, biografando atores, atrizes e diretores que compõem a cena brasileira nas áreas de cinema, teatro e televisão. Foram selecionados escritores com largo currículo em jornalismo cultural, para esse trabalho em que a história cênica e audiovisual brasileiras vem sendo reconstituída de maneira singular. Em entrevistas e encontros sucessivos estreita-se o contato entre biógrafos e biografados, arquivos de documentos e imagens são pesquisados, e o universo que se reconstitui a partir do cotidiano e do fazer dessas personalidades permite reconstruir suas trajetórias. A decisão sobre o depoimento de cada um para a primeira pessoa mantém o aspecto de tradição oral dos relatos, tornando o texto coloquial, como se o biografado falasse diretamente ao leitor. Um aspecto importante da Coleção, é que os resultados obtidos ultrapassam simples registros biográficos, revelando ao leitor facetas que também caracterizam o artista e seu ofício. Biógrafo e o biografado se colocaram em reflexões que se estenderam sobre a formação intelectual e ideológica do artista, contextualizada naquilo que caracteriza e situa também a história brasileira, no tempo e espaço da narrativa de cada biografado. São inúmeros os artistas a apontarem o importante papel que tiveram os livros e a leitura em suas vidas, deixando transparecer a firmeza do pensamento crítico, ou denunciando preconceitos seculares que atrasaram e continuam atrasando nosso País. Muitos mostraram a importância para a sua formação terem atuado tanto no teatro, cinema e televisão, portanto, linguagens diferenciadas – analisando-as e suas particularidades. Muitos títulos extrapolam os simples relatos biográficos, explorando – quando o artista permite – seu universo íntimo e psicológico, revelando sua autodeterminação e quase nunca a casualidade por ter se tornado artista – como se carregasse consigo, desde sempre, seus princípios, sua vocação, a complexidade dos personagens que abrigou ao longo de sua carreira. São livros que além de atrair o grande público, interessarão igualmente nossos estudantes, pois na Coleção Aplauso foi discutido o intrincado processo de criação que concerne ao teatro, ao cinema e à televisão. Foram desenvolvidos temas como a construção dos personagens interpretados, bem como a análise, a história, a importância e a atualidade de alguns dos personagens vividos pelos biografados. Foram examinados o relacionamento dos artistas com seus pares e diretores, os processos e as possibilidades de correção de erros no exercício do teatro e do cinema, a diferença entre esses veículos e a expressão de suas linguagens. Gostaria de ressaltar o projeto gráfico da Coleção e a opção por seu formato de bolso, a facilidade para se ler esses livros em qualquer parte, a clareza e o corpo de suas fontes, a iconografia farta, o registro cronológico completo de cada biografado. Se algum fator específico conduziu ao sucesso da Coleção Aplauso – e merece ser destacado – é o interesse do leitor brasileiro em conhecer o percurso cultural de seu país. À Imprensa Oficial e sua equipe, coube reunir um bom time de jornalistas, organizar com eficácia a pesquisa documental e iconográfica, e contar com a disposição, entusiasmo e empenho de nossos artistas, diretores, dramaturgos e roteiristas. Com a Coleção em curso, configurada e com identidade consolidada, constatamos que os sortilégios que envolvem palco, cenas, coxias, sets de filmagens, cenários, câmeras, textos, imagens e palavras conjugados, e todos esses seres especiais – que nesse universo transitam, transmutam e vivem – também nos tomaram e sensibilizaram. É esse material cultural e de reflexão que pode ser agora compartilhado com os leitores de todo o Brasil. Hubert Alquéres Diretor-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Para Tide, Maria Adelaide Amaral, Paulette Chame Dwek, Aimar Labaki e Leopold Nosek, pelos motivos que eles já conhecem. Minha gratidão e amor. Para Milton Hatoum, sempre Tuna Dwek Introdução 1981. A democracia brasileira engatinhava. Desde 1979 ensaiava passos de adulto. Alcides Nogueira descortinava, destemido, sua Lua de Cetim, espetáculo premiado com o Molière, no qual mergulhava no período compreendido entre o governo de Jânio Quadros e a promulgação da Lei da Anistia em 1979. Levaria tempo ainda até que as vozes antes caladas retomassem a plenitude de sua expressão. Em 1983, comemorava-se um certo Feliz Ano Velho, com texto baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, emblemático espetáculo de Alcides Nogueira, com direção do ator Paulo Betti. Um sucesso contundente, mais uma vez coroado com o prêmio Molière, traduzia a irreversibilidade do movimento democrático na sociedade e nas artes cênicas do País. O autor, perplexo em sua sedutora timidez, esse mesmo homem que leva a paixão no sangue, desejava se ocultar da multidão, ainda sedenta de liberdade, que parecia gritar: Queremos saber de Rubens Paiva!, deputado federal declarado desaparecido político, indubitavelmente morto pela Ditadura Militar na década de 70. Numa noite desse mesmo ano – em que eu fazia parte da equipe de programadores da Divisão de Artes Cênicas e Música coordenada pelo crítico de teatro Jefferson Del Rios – o público, em inconformada gritaria diante do cartaz de lotação esgotada, colocava abaixo uma porta de vidro do Centro Cultural São Paulo, onde se dava a estréia nacional da peça. Definitivamente eram mordaças puindo de modo irreversível. Assim nascia entre nós uma amizade com contornos de eternidade que conta hoje com o privilegiado Aplauso desta coleção. Quando convidada pelos editores a compor esse perfil a quatro mãos, refiz um percurso que conta a história de minha geração, o traçado indelével da memória resgatada por essa partitura editorial. Nossas conversas-entrevistas não raro se davam ao pé de um telefone até a alta madrugada em que surgiam perguntas e lembranças que notívagos se permitem compartilhar. A influência da memória e do cinema na criação literária e dramatúrgica do autor se manifesta sem cessar, e se a realidade deu origem à ficção no teatro, o universo ilusório e mágico do cinema, do mesmo modo, não se dissociava da produção intelectual. A televisão também é para Alcides um universo onde encontrou pessoas inesquecíveis, o espaço estimulante em que o trabalho árduo e disciplinado é recompensado a cada página, a cada capítulo, por uma abundância de prazer e energia vital. A cada fato relatado, uma série de digressões atravessava sua mente, e como em seus textos, ele conhece o caminho de volta e sabe retomar a reflexão no ponto em que parou. Assim, à riqueza de detalhes de sua trajetória se alia uma memória prodigiosa, na vontade de apresentar aos leitores a relação profunda e inegável entre a experiência de vida e a criação de uma obra. Durante a execução do livro foi possível sentir concretamente porque seu livro predileto é Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Seus mergulhos no tempo e na memória, a busca interior do que gera a paixão que por sua vez gera a escrita. Cada parto, como diz o autor referindo-se à criação dramatúrgica, era precedido de uma profunda gestação e algumas vezes seguido de um período de recolhimento. Lembranças vinham à tona, fatos e peculiaridades úteis ao livro, outras perguntas, curiosidades e um telefonava para o outro ou nos mandávamos e-mails para conversarmos a respeito e marcarmos mais uma entrevista ao vivo e em cores. Assim como as madeleines servidas por sua tia, e que Proust mergulhava no chá despertando lembranças, as reminiscências de Alcides não escolhiam a hora para fazer surgir seu cheiro e sabor. Assim, a cada encontro, a cada entrevista para a elaboração deste livro, voltava-me uma frase inesquecível do escritor francês Roland Barthes: Lembrar-se apaixonadamente não é relembrar uma sucessão de acontecimentos, é rememorar inflexões... E não existe escrever sem uma decisão de generosidade em relação ao mundo... A escrita é um pouco, a cada vez, uma crise de bondade. Muitas das pessoas que permeiam a existência de Alcides Nogueira fundem-se na história da criação artística contemporânea e permitem reconstruir uma trajetória de resistência da cultura nacional. Encontrar o Tide – seu apelido desde adolescente – é sempre, e em particular no decorrer das entrevistas que deram vida a este livro, percorrer o escritor, cidadão, dramaturgo, irmão e pesquisador da história deste País de lutas e lirismo, nas conversas em que a emoção cunha as filigranas de uma alma. Tuna Dwek Para Márcio Aurélio, Denise Del Vecchio e Cláudio Fontana, cúmplices essenciais. Para Tuna Dwek que, amorosamente, conseguiu colar os meus caquinhos de vida. Alcides Nogueira Capítulo I A Argamassa da Escrita Se você quer me conhecer, veja os quadros que eu tenho, os livros que eu leio, ouça as músicas que eu ouço, porque esse é o material que me abastece. Amo as obras do Aguilar, coloquei um Leonilson deslumbrante na entrada da minha casa, Emanuel Nassar que a Denise Mattar minha amiga curadora de arte quer a todo custo, Caetano de Almeida, Antônio Dias e Jorginho Guinle Filho, que eu adoro, Mira Schendel, Eduardo Sued e as luminárias japonesas do Nogushi. Cerâmicas de Megumi Yuasa. A galerista Luisa Strina me ajudou a encontrar essas obras e isso tudo não vem de uma tradição familiar, mas da minha trajetória pessoal que de algum modo me traduz e me introduz. Na verdade, é um aprendizado com o belo. A gente vai convivendo com o belo e isso até me remete a uma frase da minissérie Um Só Coração, em que o personagem Rodolfo, interpretado pelo Marcello Antony, diz: Tudo o que é belo, profundamente belo, me seduz. Acho que isso é um axioma. O belo até pode ser o feio, mas ele tem uma beleza interior que me prende muito. Aprecio a forma, minha casa tem jogos de luz, é quase que cenográfica. Gosto de plantas e da harmonia que a gente cria com objetos, construindo com as memórias. A memória faz parte do meu cotidiano. Não jogo fora nada do que eu vivi, tudo fica grudado na minha pele. Por isso sou muito proustiano. A gente vive continuamente esse tempo. Até o Alberto Guzik cita no prefácio de Paris-Belfort, uma peça ainda inédita de 1989, essa minha preocupação com o Tempo. Aliás, eu acabei de receber um postal do meu querido Antônio Abujamra, que foi gravar a novela em Moscou, em que simplesmente escreve: Enfim, Moscou!, porque ele conhece minha fixação com Tchekhov, com As Três Irmãs, essa busca, uma Moscou a que nunca se consegue chegar. Que é o que move toda a minha escrita. Enfim, eu penso muito às vésperas dos meus 55 anos, no escorpiniano dia 28 de outubro, que a minha trajetória começa muito antes de mim, com toda a minha família. Venho de troncos paulistas muito antigos, muito velhos. Do lado do meu pai é um tronco bandeirantista, com minha avó que descende de Fernão Dias Paes Leme, e do lado do meu avô os Morato Conceição e Amador Bueno da Ribeira, em linha direta. Então são famílias que estão aqui desde que o Brasil é Brasil, e esse tipo de compreensão desse universo se amplia fazendo com que eu veja que não sou só brasileiro. O Brasil é um país muito novo, mas dentro desse novo nós temos toda uma Antigüidade dentro desse pedaço de terra, dentro dessa civilização brasileira. Escrever Um Só Coração foi, para mim, fazer uma viagem proustiana, uma coisa complexa de um lado e fascinante de outro, porque eu tive de rever valores e ao mesmo tempo entender, não mais criticar, mas tentar aprender ou introjetar, valores que perduraram durante muito tempo na minha família. Eu ouvia e criticava, mas tive de entender esses valores como parte da memória que eu tenho de toda uma brasilidade, não apenas minha. E muito especificamente de São Paulo. Por exemplo, durante muito tempo eu tive uma postura dura em relação à Revolução de 1932. Eu não entendia o sentimento que permeava esse movimento. Passei anos com a opinião de que havia sido um movimento reacionário e não uma revolução. Eu achava que se lutava por uma constituição retrógrada. Os valores não atendiam mais às reivindicações sociais, e eu não tinha entendido que havia sido um grande movimento de massa, o único verdadeiramente homogêneo: ele reuniu desde a aristocracia até as classes operárias em torno de um ideal, a constitucionalização do País. Isso é muito sério. Meu pai, por exemplo, além de ter lutado como tenente em 32, e ter ido para o front, escreveu a respeito, uma vez que além de médico ele também era historiador. Meu pai escreveu uma série de livros sobre a atuação dos paulistas no setor Sul da guerra. Eu cresci ouvindo e reverenciando a Revolução de 32, mas sem conhecer sua real importância. Foi preciso que o tempo corresse para que eu tivesse uma nova reflexão e chegasse ao pensamento de hoje sobre a importância fundamental do movimento, e que de certa forma recoloca a discussão da ordem social. Hoje eu vejo que a Revolução de 32 coloca essa questão de modo mais contundente do que a Revolução de 30. Além de tudo, eivada de emoção. Não é um movimento cerebral, esquematizado nos salões, nos escritórios e nos jornais. Ele extrapola os centros do Poder, e se espraia pelas cidades do interior, pelo campo, tomando todo o Estado de São Paulo, há uma comoção. Tudo isso estava explícito quando mostramos a Batalha do Túnel, na minissérie com todos os componentes cantando e lutando sem armamentos, mas cheios de fervor. O lema era não só Tudo por São Paulo, era Tudo pelo Brasil. A vontade era de mudar o País, que Getúlio Vargas nos desse a Constituição e que houvesse uma ordem social mais justa. Capítulo II Tchekhov, a Primeira Influência Dramatúrgica A desagregação familiar é um tema recorrente na minha obra que, em muitos aspectos, se aproxima profundamente da obra de Jorge Andrade, embora com visões e óticas diferentes, mas é um universo muito parecido. Jorge vem de uma grande influência do Tchekhov, sendo que a minha grande influencia literária e dramatúrgica também vem do autor russo. A questão familiar não diz respeito só à desagregação, mas à questão de você esperar uma mudança, e até senti-la. Existe, no entanto, uma imobilidade total, as pessoas não conseguem fazer nada, não conseguem chegar a Moscou, ou impedir que um cerejal seja destruído; elas não conseguem nada, é a impotência diante do tempo. Simultaneamente existe, além da inércia, algo que pulsa sem cessar, mas volta-se sempre ao mesmo ponto, e você fica na chaise longue vendo o tempo passar. Existe a vontade de mudar, mas é um gesto suspenso no ar. O meu teatro tem isso, mas ao mesmo tempo tem um recorte fora de qualquer parâmetro. Ele vai transmutando e um dia quando me perguntei se eu tinha um estilo, percebi que essa questão não existe, e sim o momento da criação. Eu demoro muito tempo gestando uma obra. Eu penso, repenso, mudo, revejo tudo, mas a execução, o parto, é rápido. Essa gravidez é muito longa. Na maior parte das vezes, após toda essa maturação interna, eu sento e a obra jorra num fluxo. Posso acordar de madrugada e escrever sem interrupção. A Ópera Joyce, por exemplo, que acabou tendo uma carreira belíssima e ganhou o Prêmio Shell, o elenco interpretava de modo deslumbrante, Vera Holtz, Miguel Magno, João Carlos Couto, foi escrita numa noite. Foi gerada exaustivamente. Tudo começou com um desejo meu de entender o que é o discurso moderno. De um lado existe minha preocupação com o universo tchekhoviano e jorge andradiano, e ao mesmo tempo tenho a necessidade de penetrar na vanguarda. Comecei a me perguntar porque a modernidade sempre me atraiu, porque a quebra que o discurso moderno havia provocado nas estruturas literárias me instigava tanto. Eu quis compreender os escritores que influenciavam minha dramaturgia, meu estar no mundo. Eu escrevo para estar no mundo. Eu não escrevo só para que o público vá ao teatro, mas é uma maneira que eu tenho de trocar afeto, amor, desamor, todos os tipos de sentimentos com as pessoas. Como diz Fernando Pessoa, é minha maneira de estar sozinho. É exatamente isso. Mesmo sendo olhado com uma lupa pelas pessoas, estamos sozinhos. Então eu queria chegar a uma trilogia, até por achar que três seja o número da perfeição, eu queria chegar a algo que fosse os três pilares que sustentassem esse discurso todo. O número três me fascina, é como um movimento dialético de tese, antítese, síntese. Uma terceira situação a partir das duas anteriores, como uma necessidade de refutar aquilo que eu disse na peça anterior para chegar a uma terceira peça que eu sei que será refutada na outra peça. Um processo contínuo. Eu volto ao triângulo, sendo que o primeiro de todos os triângulos é o poeta francês Arthur Rimbaud. Após ter descoberto o poeta, fiquei alucinado. Durante toda a minha adolescência, eu não tinha idéia, não conseguia entender a força revolucionária, não no sentido piegas da metralhadora, mas no sentido do poder de transformação, essa capacidade de mover, destruir, reconstruir que a poesia tinha. E quando eu descobri Rimbaud, vivi um dos momentos mais importantes da minha vida. Em plena adolescência! Isso tudo tem uma relação próxima com meu mundo familiar, que tem uma estrutura eu diria engraçada até. Porque ela tem esse lado das raízes muito antigas e ao mesmo tempo eu tenho por conta dos meus pais e dos meus tios, uma preocupação muito grande com a cultura. Em casa sempre se leu. Meus pais, meus irmãos, todos líamos muito, e eu me alfabetizei sozinho. Quando cheguei na escola já sabia ler. Aos dez anos, eu me lembro de estar com um livro de Tolstoi na mão sem entender nada, claro, mas eu ia pegando esses livros todos. Botucatu tem muita influência na minha formação literária. A cidade tem uma história interessante. Ela começa nos idos do século XVI com uma fazenda jesuíta que passa depois a ser uma vila de boca de sertão, começa a crescer, a se desenvolver, torna-se um pólo do baronato do café. Na época, o Barão de Serra Negra estabelecia a ligação com a aristocracia do café, o verdadeiro ouro da época, até a decadência total após a crise econômica de 1929, e se transformar num pólo cultural. Hoje é um dos grandes câmpus da Unesp. A família toda girava em torno disso e então acontece uma situação de filme. Puro Fellini. No início dos anos 60, o Congo acabava de se libertar do poder dos brancos. A Bélgica não sabia exatamente o que fazer com os colonos que lá estavam e resolveu indenizá-los pelas terras perdidas, uma vez que os negros já haviam assumido o poder e expulsado os brancos. O governo belga compra terras em... Botucatu... De repente, surge uma colônia inteira de famílias belgas na cidade, e dentre eles, pintores, artistas, musicistas e eu começo a conviver com os belgas e dois irmãos, Claude e Cleyde Stieltjes, vão estudar comigo na segunda série ginasial. Eles não conheciam uma palavra sequer de português e eu, com meus rudimentos de francês, comecei a ensinar português aos belgas e eles passaram a aperfeiçoar meu francês. Como gostávamos muito de literatura, nossas aulas, conversas, encontros, se realizavam através desse universo. Comecei a mostrar aos meus novos amigos obras de Fernando Pessoa, Cesário Verde, Cecília Meireles, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, autores que povoavam minha mente e logo o professor José João Cury surgiria na minha vida. Eles, por sua vez, começaram a me apresentar os poetas Stéphane Mallarmé, Guillaume Appollinaire, Paul Verlaine, Paul Verhaeren, até chegarem em Arthur Rimbaud. Começava a verdadeira revolução interna que permearia toda a minha obra. Unindo tudo isso à influência dos belgas, meu pai, um estupendo contador de causos, nos dizia: Todos vocês têm de aprender uma língua e tocar um instrumento. Tenho seis irmãos, três mulheres e três homens. A maioria estudou inglês e eu fui aprender piano no conservatório musical Santa Marcelina, cuja casa-mãe é a de Botucatu. Tive aulas com Souza Lima, João Carlos Martins, José Eduardo Martins, assistia Guiomar Novaes tocar, mas tudo isso era essencialmente burocrático e não me satisfazia. Eu ia para assinar o ponto e de repente chega à cidade um belga chamado Robert Diercks. A trajetória desse homem é muito interessante. Ele pertencia a uma família da alta burguesia belga flamenga, extremamente tradicional e tinha estudado piano com o grande pianista e maestro suíço-francês Alfred Cortot. Após casarse com Germaine, uma mulher belíssima, artista plástica, os dois abandonam a Bélgica uma vez que ele era um sonhador, um homem idealista que decide se engajar na luta contra o ditador Franco, na Espanha, em 1939. Tendo levado um tiro no joelho, deixa a Espanha e o casal acaba indo para uma colônia belga na África. Durante a Revolução Africana, a casa de Robert e Germaine foi pintada com um X branco, pelos negros, como sendo uma casa que não deveria ser atacada. Sem esperar por explicações, ele decide deixar a África e acaba aparecendo em Botucatu, disposto a dar aulas de piano para sobreviver. Um dos primeiros alunos de piano do professor Robert foi exatamente o menino Alcides Nogueira, porque eu via aquela figura fascinante, andando com uma boina à la Che Guevara com botas imensas, para lá e para cá. Fui à casa dele e disse: Quero ter aulas de piano com o senhor. Ao que ele me respondeu: Eu é que preciso saber se quero dar aulas de piano para você. Eu só marco o dia da aula, não marco horário e muito menos a duração. Isso era Lacan, o primeiro professor pianista lacaniano! Ele então me pediu que preparasse algumas peças para fazer uma avaliação. Estudei exaustivamente Chopin e Johann Sebastian Bach, mas tanto, que quando eu me sentei para executar as peças, ele logo me disse: Gostei do modo como você encara o piano e você será meu aluno. Esse homem impressionante às vezes passava o dia inteiro na minha casa ensinando e tocando por mais de cinco horas – ele adorava Chopin – e outras vezes ficava dois minutos e ia embora. Ele me fez mudar radicalmente a relação com o piano e com a música. Só isso daria um outro livro... Um dos fatos que influenciaram minha vida de maneira irreversível foi esse com o professor Robert, filósofo, idealista, que for mou em torno dele um grupo de pessoas muito interessantes, como o Luiz Fernando Baptista Franklin de Matos, hoje membro do corpo docente da Faculdade de Filosofia da USP, meu amigo de infância; Maria Lúcia Dal Farra, poeta e a maior especialista em Florbela Espanca; o físico Roberto Ribas e o jornalista Izalco Sardenberg entre outros. Capítulo III Ybytu-katu, os Bons Ares Botucatu é uma cidade muito antiga em termos geológicos. Há vulcões extintos, e há o caminho do Peabiru, que vários historiadores estudaram por ser o caminho que os índios construíram, saindo do Oceano Atlântico, para chegar até o Pacífico, sendo que foi nesse percurso que se deu a miscigenação entre as culturas dos Incas, Maias e Astecas com a cultura dos nossos índios. Era também conhecido como caminho de São Tomé porque havia quem acreditasse que foi São Tomé quem o abriu. Na literatura indígena existe a figura do Pai Sumé, ou seja, o homem branco que ensinou aos índios o plantio da mandioca, e que seria São Tomé, porque quando houve a dispersão dos apóstolos, São Tomé foi para o Oriente e teria vindo para a América. O que é de fato interessante, é como esse caminho passa por Botucatu. Três Pedras, por exemplo, é um local quase que inatingível por ter cobras, animais, e as pessoas que ali entraram viram inscrições sumérias. Houve um certo capuchinho, Frei Fidélis, que afirma que essas inscrições remetem a uma seita de culto ao diabo. Tudo isso povoava meu imaginário. Outro dia encontrei fotos do primeiro cinema de Botucatu, em estilo art déco, e que é hoje o Teatro Municipal. Era um cinema que se tornou um teatro, sendo que o Teatro Municipal foi transformado em cinema. É exatamente isso que você leu... O teatro virou cinema. O teatro onde comecei como ator amador. Comecei a me interessar muito por teatro por influência direta do meu pai, que fazia parte de um grupo de pessoas que apoiavam as atividades artísticas em Botucatu. Eles montavam aqueles textos antigos, pré-históricos, mesmo assim meu interesse já havia despertado. Acontece então um fato cultural muito importante na cidade. Chega em Botucatu o que seria hoje a Universidade do Estado São Paulo (Unesp), mas que na época era uma entidade separada, a faculdade de Medicina, Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, e leva toda uma moçada de São Paulo e Rio de Janeiro que acaba mexendo com os valores culturais e os preconceitos da cidade. Uma cidade provinciana começa a receber outra carga comportamental. Eu era imune a isso, porque como meus avós maternos moravam em São Paulo, nós vínhamos muito para cá e fazíamos ponte aérea com freqüência, porque havia uma linha da Vasp que fazia Botucatu-São Paulo. Passávamos três meses aqui. Durante toda a minha infância. Foi assim e me lembro até da chuva de prata no IV Centenário da cidade, em janeiro de 1954, quando eu tinha quatro anos de idade. Tudo isso voltaria na minha obra mais tarde. Capítulo IV Começa a Prospecção Meu primeiro livro de Arthur Rimbaud, que eu guardo até hoje, é uma edição de bolso da editora Gallimard, de 1964, com coisas assinaladas no livro inteiro. Comecei a querer saber mais, e isso se estabeleceu em mim. Tive a sorte de começar um curso ginasial e ter um professor de português que tinha chegado de São Paulo, José João Cury – para que se tenha uma idéia de seu estofo cultural – que depois foi professor de literatura dramática na Escola de Arte Dramática da USP. Esse homem chega para um bando de moleques, que nós éramos, e começa a nos apresentar Clarice Lispector, Guimarães Rosa, e a nos mostrar porque Machado de Assis era tão importante e poderia ser lido de outra maneira que não fosse o modo acadêmico com o qual nos haviam acostumado. Delineava-se o que seria um trampolim para que eu começasse a escrever mais tarde. Um dos incontáveis méritos do Cury, foi o de organizar essa apreensão, a vivência e o adquirir a cultura. Tudo vinha aos borbotões e, pouco a pouco, os contornos se delineavam. Assim como Gonçalves Dias, Florbela Espanca, e para um garoto ávido como eu, que já adorava literatura, tudo isso caiu como maná. Eu me lembro nitidamente do Cury entrando na sala de aula com a tradução do Antônio Houaiss do Ulisses de James Joyce! Levamos seis meses para ler a obra e me apaixonei por tudo aquilo. Em vez de começar com Retrato de um Artista quando Jovem já começou com Ulisses. É claro que se tivesse começado com Finnegan´s Wake, todos se assustariam tal a complexidade. Começo então a ler Joyce no curso clássico, nos idos de 1965, e dessa paixão fui direto para Samuel Beckett, uma ponte natural, uma vez que ele era secretário de Joyce, cuja filha se havia apaixonado por Beckett. Já adulto eu descobri Gertrude Stein, o terceiro pilar. Foi uma paixão diferente daquela que eu sentia por Rimbaud e por Joyce, foi uma paixão mais calma, menos arrebatadora, mais cerebral, mas fiquei absolutamente fascinado não só pela escrita, mas pelo salão que ela tinha. Essa mulher movimentou todo o início do século. O modernismo começa na Rue de Fleuris, em Paris, com essa mulher extraordinária que vivia cercada por Picasso, Picabia, Matisse e Debussy. Eu escrevi Ópera Joyce, a primeira peça do que eu chamo de trilogia, no final dos anos 80, e logo depois, duas sobre Gertrude Stein. A primeira chama-se O Retrato de Gertrude Stein Quando Homem e a segunda Gertrude Stein, Alice Toklas e Pablo Picasso. Na montagem do Rio de Janeiro, a Gertrude era interpretada pelo Antônio Abujamra, a Alice Toklas era a Suzana Faini e a empregada que também existiu, Hélène, a Vera Holtz fazia lindamente. Gertrude Stein, escritoraamericana de vanguarda, marcou a vida cultural parisiense entre as duas guerras mundiais. Judia, sobreviveu à ocupação alemã em Paris. Alice Toklas era sua secretária, cozinheira e seu grande amor. Eram mulheres dentro de uma casa discutindo sobre vários assuntos. A Alice Toklas tem um livro fantástico sobre culinária. Ela cozinhava muito bem, foi uma gourmet, seu bolinho de maconha era famoso. A tradução desse livro, feita pela Nina Horta, é deliciosa. Gertrude Stein chegou a escrever a autobiografia da Alice. Na montagem do Rio, dirigida pelo Abujamra, a peça inteira girava em torno de um retrato que Picasso fez de Gertrude. Um dia ele chegou para ela e disse: Você vai posar para mim. Ela não queria, resistiu quanto pôde, mas acabou posando 60 vezes para o retrato que hoje está no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. Ao terminar o retrato, Picasso pegou uma esponja com terebintina e apagou o rosto. Depois de um tempo, ele refez o rosto por conta própria, sem modelo, e segundo Gertrude, parecia uma máscara africana. Todos diziam que aquele rosto não era o dela, ao que Picasso respondia: Mas vai ficar! Com o passar do tempo aconteceu uma coisa impressionante: Gertrude acabou ficando a cara do retrato. Quando refizemos a montagem em São Paulo, eu disse ao Abujamra que não queria mais aquele texto porque eu queria escrever uma peça como se a Gertrude a tivesse escrito. Eu quero escrever com a escrita dela, eu disse. Por isso acho que, embora Pólvora e Poesia seja a que mais me arrebate, aquela em que minha entrega é absoluta, Gertrude Stein é a que cumpre mais em termos de realização e do que eu queria com o projeto. Era um espetáculo tão radical quanto a escrita dela. Essa montagem, dirigida a quatro mãos pelo Abujamra e pelo Márcio Aurélio, tinha como Gertrude a Nicette Bruno, Picasso era Francarlos Reis e Clarisse Abujamra interpretava Alice Toklas. Era lindo porque o espetáculo tinha esse radicalismo que eu buscava. O cenário feito pela Cuca Petit tinha todos os objetos dos irmãos Campana, que hoje fazem o maior sucesso como designers. O divã era cópia daquele usado no estúdio de Sigmund Freud. Era deslumbrante, absolutamente moderno. Tapetes orientais por cima do divã de tiras de plástico, a cadeira de Picasso era de ferro, a mesa de Alice Toklas já com um laptop, Picasso pintava molduras e não quadros, enfim, é um espetáculo que me dá um imenso prazer. Para escrever a peça, levei meses lendo tudo o que essa mulher tinha escrito, como The Making of Americans, uma obra imensa, escrita entre 1906 e 1908, publicada só em 1925; fiquei apaixonado pela personalidade dela, assim como pela relação entre elas, num casamento de quase 50 anos em Paris, no começo do século XX. Assumidamente lésbicas, a dignidade com que elas conduziam a relação era impressionante. Capítulo V O Mosaico da Escrita Eu não sei determinar exatamente quando comecei a escrever. Porque no pré-primário do colégio Santa Marcelina eu, ainda muito menino, já contava histórias para os amigos. Eu inventava histórias, era algo meio Sherazade das Mil e uma Noites. Então, antes de mais nada, vem a oralidade de passar a história e só muito depois eu iria começar a colocar no papel. Eu não me preocupava com isso, eu lia e escutava muito. Era uma criança extremamente tímida, muito atenta, e muito medrosa. Eu era doce e me escondia nos cantos, via o mundo passar, me dava muito bem com todos, mas tinha medo de tudo. Eu prestava muita atenção em tudo e sofri durante anos de terror noturno e enurese, tinha sonambulismo e sempre muito medo, mas eu era uma criança normal, somente hipersensível e tinha um círculo imenso de amigos. Uma criança que foi aprendendo a sobreviver e a superar esse medo dentro da literatura. Eu me refugiava na leitura e quando comecei a vir para São Paulo e a ver o Teatro de Arena, o Oficina, percebi a importância do Teatro na minha vida. Ter visto O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, e mais ainda, Na Selva das Cidades, do Bertolt Brecht, determinou o que eu desejaria para a minha vida. Passei a ver tudo, assim como um tiete mesmo, e em Botucatu eu queria fazer com os grupos o que se fazia no Arena. E no Oficina. Eu tinha 16 anos e aconteceu uma coisa muito bonita. Nessa época havia iniciativas importantes nas cidades do interior. As pessoas se mobilizavam para fazer teatro. Em 1967, aos 17 anos de idade, eu resolvo ir para um festival de Teatro Amador cujo final era em Presidente Prudente e lá encontro Márcio Aurélio, de Piraju; Naum Alves de Souza, de Pirajuí; Paulo Betti, de Sorocaba; Eliana Rocha, Carlos Alberto Soffredini e Paulo Jordão, de Santos; José Eduardo Vendramini, de São José do Rio Preto; Timochenco Wehbi, de Presidente Prudente, toda uma geração que mais tarde viria para São Paulo fazer o melhor teatro. O saudoso Luiz Antônio Martinez Correa, de Araraquara, também estava no Festival. Em 1964, nós em Botucatu não tínhamos noção da profundidade do que estava acontecendo. Nós éramos contra o Golpe Militar, isso sim. Eu só começo a perceber a gravidade dos acontecimentos quando entro na Juventude Estudantil Católica (JEC) e no meio do movimento secundarista eu tinha virado presidente do Grêmio e minha timidez eu já tinha mandado pras cucuias! Eu tinha imaginado, para minha vida, seguir a carreira diplomática e fazer a Escola do Itamaraty. Para isso, prestei vestibular para a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, achando que era a melhor maneira para me tornar embaixador. Nessa época eu já era do Movimento Estudantil, e justamente em 1968 quando decretaram o AI-5, a barra começou a pesar. Meu pai se recusou a me ajudar a escapar do Exército e eu fui obrigado a servir. Foi a coisa mais esquizofrênica da minha vida: fazer o serviço militar e o primeiro ano de faculdade. Ao mesmo tempo em que eu estava nas barricadas do Largo São Francisco estava de cabelo de reco, estava de um lado e de outro. Terminei um ano de Exército e em 1969 senti que a barra estava muito mais pesada. Muitos amigos já haviam desaparecido, muitos presos, e eu comecei a ficar apavorado. Mesmo sem estar na militância eu fazia parte de um coletivo que era mobilizado por essa militância. Eu não estava me direcionando para ser um quadro político, mas o pavor era muito grande e decidi ir para Londres, depois Paris, mas fiquei pouco tempo e queria voltar para o Brasil. Em 1971 resolvi retomar a Faculdade de Direito e consegui me formar em 1974. O Itamaraty e meus planos de carreira nem existiam mais. Terminei a Faculdade e fui trabalhar com publicidade. Meu primeiro emprego foi na Companhia do Metrô, onde fui trabalhar num house organ e minha surpresa não podia ser maior. Entro na biblioteca e quem trabalha como bibliotecário? Márcio Aurélio! Aqui perto, na Rua Augusta, nem havia o metrô físico, mas a companhia já existia. Começamos a reviver a dobradinha da adolescência em que tínhamos nos conhecido, porque o Márcio tinha uma parte da família em Botucatu. Ele havia estado na Itália para estudar na RAI e, ao voltar para o Brasil, monta um texto do dramaturgo Timochenco Wehbi. Eu então escrevi uma peça, A Farsa da Noiva Bombardeada, sem a menor pretensão, e o Márcio resolveu montar. Com Cida Moreira, Miguel Magno e grande elenco. A peça começava onde termina O Casamento do Pequeno Burguês, de Bertolt Brecht, que estava sendo montado nos porões do Teatro Oficina com Luiz Antônio Martinez Correa e Analu Prestes. A gente estava pisando no cadafalso. Imagine em 1977, em plena ditadura, a gente resolve fazer uma peça onde os noivos do casamento do pequeno burguês se casam e vão passar a lua-de-mel em Santiago do Chile, que está sendo bombardeado, o Palácio de La Moneda caindo, o presidente Salvador Allende morrendo, e claro, um mês depois recebemos um lacônico telegrama do Ministro da Justiça, Armando Falcão, proibindo a peça em todo o território nacional, óbvio. Ficamos sem saber o que fazer, mas não desisti. Montei uma segunda peça, e até hoje eu não sei o que era aquilo, Tide Moreyra e sua Banda de Najas, com pessoas maravilhosas – a falecida Maria Lúcia Pereira, Cláudia Alencar, Flávio Fonseca, Miguel Magno, Celuta Machado, João Carlos Couto, o querido Janjão, enfim, ninguém entendia aquilo, mas era muito bom porque a platéia era sensacional. Pequena e de qualidade. Todos os dias iam o Luiz Roberto Galizia, Naum Alves de Souza, Flávio Império, a nata do teatro. Uma espécie de peça do desbunde mesmo, e dessa época, final dos anos 70 e início da década de 80, brotam espetáculos como Tietê, Tietê, Filhos do Carcará e algumas outras, mas o teatro se torna, de fato, uma profissão com Lua de Cetim em 1981. É essa peça que começa a me dar o status de dramaturgo. Quando Sábato Magaldi escreveu uma primeira crítica muito séria sobre o espetáculo, ele me avalizou, me reconheceu como dramaturgo, e assim muitos outros. Naquela época tínhamos um belo elenco de críticos: o Sábato, Ilka Zanotto, Mariângela Alves de Lima, Alberto Guzik, Yan Michalsky, então essas pessoas começam a me avalizar. O Guzik, por exemplo, já havia percebido muito antes que havia uma chama diferente. Ele desde sempre tinha um olhar atento sobre minha criação. Lua de Cetim então me projeta nesse cenário todo. É a peça em que outras pessoas se agregam. Com ela vêm Umberto Magnani, que faz aquele Guima maravilhoso, Denise Del Vecchio faz uma Candelária também maravilhosa, Elias Andreato como Junior, Júlia Pascale e Ulisses Bezerra e aí acontece uma coisa linda. Como já havia uma parceria com Márcio Aurélio, se realiza a entrada da Denise na minha vida. Ela passa a ser uma referência muito importante como atriz e como pessoa. Ela o é até hoje e será sempre. É um momento luminoso e acabei fazendo muitos espetáculos para ela. Nós temos uma ligação de vida que vai além do teatro. A peça tem uma temporada longa, bem-sucedida, ganha todos os prêmios e o Jefferson Del Rios tem uma expressão bonita que diz que é o Novecento Interiorano, um 1900 caipira, lembrando o filme do Bernardo Bertolucci. Algumas pessoas até acham que há algo de autobiográfico e não tem, absolutamente. Eu não faço parte de uma família como aquela, não tive a trajetória daquele menino, meus pais não são nem parecidos com os que eu retrato na peça. O que há sim de ligação, é que cronologicamente eu peguei minha própria idade, porque achei que assim eu contaria a história de uma maneira totalmente verossímil, sem inventar nada, porque eu poderia colocar fatos que eu tinha vivido. Começo a peça na renúncia do Jânio e termino com o atentado do Riocentro. Nesses 20 anos – 1961 a 1981 – que a peça cobre, há toda a trajetória de uma família inteira que é esmagada pelas botas da ditadura. Eu digo às vezes que a primeira onda de sofrimento que eu tive em relação às perdas foi durante a ditadura, e depois durante o começo da epidemia da Aids. Porque eu perdi muitos amigos. Na São Francisco houve aquelas coisas horrendas, de repente as pessoas sumiam, iam embora. Eu tinha primos e primas ligados à Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e vivia com medo, mas eu não escrevia com medo, eu escrevia com ódio! Eu vou me repetir, não tinha mais medo, mas um profundo ódio. É muito duro admitir que a gente tem ódio de alguma coisa, mas eu tive sim desses militares. Minha geração foi esmagada por eles, literalmente, e não só a minha. A geração que veio após as nossas herdou o vazio, herdou sangue, um descompasso com a vida que foi uma coisa muito cruel. Esses homens não têm idéia do mal que fizeram, do mal que provocaram e até hoje eu não tenho a capacidade do perdão em relação a eles. E não quero ter. Não me passa nem pela cabeça a possibilidade de um dia perdoar. Foram eles que me ensinaram a sentir isso. Na seqüência dessa influência política muito grande, antes de Feliz Ano Velho, escrevi Madame Pommery em 1982, e foi um grande refresco na minha cabeça, um momento de muito prazer no teatro, porque vinha de uma idéia do João Cândido Galvão, que tinha paixão pelo livro do Hilário Tácito, ou melhor, José Maria de Toledo Malta, que eu descobri ser um grande escritor e me apaixonei por essa prostituta gorda, esperta, louca e oportunista, mas que sabe como entrar e sair das confusões como ninguém. O João Cândido estava passando por um momento de vida muito difícil porque tinha sofrido um acidente grave em Brasília, andava de muletas por causa de um problema na perna, e acabou saindo de cena. O Abujamra então encampa o projeto, aliás, maluco, com 12 atores no elenco, uma equipe técnica sensacional com Naum, Patrício Bisso, Hugo Rodas, Oswaldo Sperandio, e aí entra uma outra pessoa que passa a ser um referencial muito sério na minha vida que é a Leda Senise, uma figurinista incrível. Era a primeira vez que eu trabalhava com ela. Ela é uma grande artista, uma criadora maravilhosa e nós estabelecemos uma parceria que se repetiria muitas vezes e vai se repetir agora com A Javanesa, minha próxima peça, a mais recente. Ela criou o figurino em Londres onde está vivendo. Capítulo VI Réveillon Visceral Estamos em 1983. Depois de Madame Pommery surge Feliz Ano Velho. Nós tínhamos combinado, Denise Del Vecchio, Paulo Betti, Adilson Barros, que eu iria escrever um texto de teatro para eles. O Adilson é uma grande perda para o teatro, ele era um excelente ator e felizmente conseguiu fazer belas coisas antes de morrer. Mas eu nunca consegui escrever nada sob encomenda. Para se ter uma idéia de como eu não consigo escrever assim, quando terminou a novela Força de um Desejo, a dobradinha entre a Louise Cardoso e a Denise Del Vecchio tinha dado tão certo como a Baronesa e a Cortesã que vieram me pedir um texto. Mas claro! Vou escrever um texto para vocês duas eu disse, mas aí, ao sentar para escrever um texto pras duas... Saiu Pólvora e Poesia... Um dia aparece o Marcos Kaloy que tinha feito comigo o Madame Pommery. Ele chega em casa e me diz que era muito amigo do Marcelo Rubens Paiva e estava impressionado com o livro que tinha acabado de ser lançado. Eu conheci o Marcelo depois do acidente e tinha ficado muito comovido com o livro, achava muito bonito, tinha mexido muito comigo. O Kaloy me perguntou porque eu não adaptava o livro para o teatro. Eu disse que tinha outro projeto com o Adilson, Paulo e Denise, e ele sugeriu que todos se unissem em torno de sua idéia. Eu acho importante que se coloque que o pai desse projeto é o Marcos Kaloy. A idéia de uma transposição do livro para o teatro foi dele. Uma noite fomos ao TBC, onde havia uma assembléia comandada pelo Abujamra em que se discutia o tombamento deste teatro, e sabíamos que a classe teatral estaria lá. Chamamos os três e eu perguntei se eles não concordariam em trocar o antigo projeto de um texto pela montagem do Feliz Ano Velho, todos aceitaram a sugestão na hora, achando lindo o projeto, emocionante. Mas precisamos conversar com o Marcelo! Lá fomos nós e de cara o Marcelo falou: Detesto teatro! E é engraçado porque hoje ele é um dramaturgo... Não suporto teatro, mas como já vi que você escreve bem, gosto da Denise, fui aluno do Paulo na Unicamp, então tudo bem. Podem fazer o que vocês quiserem! O Marcelo foi de uma generosidade impressionante, ele é um cara muito legal. Eu ia mexer com um material doloroso para ele. Era a vida dele, e ele foi... Eu me emociono quando eu penso nesse gesto dele... Totalmente aberto, entregue. Comecei a freqüentar muito a casa do Marcelo. A Eunice Paiva, mãe dele, meu Deus, que mulher! A personagem dela acabou adquirindo uma dimensão gigantesca na peça, porque ela é uma mulher gigantesca. Ela segurou todas as barras, era o eixo de tudo. E quando eu me vi naquela empreitada eu comecei a me achar louco. Como é que eu ia contar essa história? Era complicado demais. Tecnicamente inclusive. Minha peça não seria confessional. Eu contaria uma história e sabia que seria dificílimo fazer isso com a mesma emoção que havia no livro. Na primeira reunião eu cheguei com um desenho de duas colunas cervicais e disse que só haveria uma maneira de contar essa história. Seria estabelecer uma relação entre dois mergulhos. O mergulho do Marcelo e o mergulho do Rubens Paiva. E como o Marcelo no livro toca pouco no assunto do pai, eu achava que nós tínhamos obrigação de trazer tudo isso à tona. As pessoas precisavam saber o que aconteceu. Nós temos que contar essa história. E é algo terrível porque a medula do Marcelo foi estilhaçada pelo acidente e a medula do Rubens Paiva pela violência dos militares. Tivemos que fazer essa correlação. E o que foi bonito é que nós começamos a ensaiar e havia uma entrega absoluta por parte de todos os atores. Todos queriam e a Christiane Rando se agregou ao projeto. O primeiro ator em quem havíamos pensado era o Hugo Della Santa, hoje já falecido, mas na época ele não podia, tinha outros compromissos, ele ia fazer um filme. A Christiane se lembrou do Marcos Frota, a Lilia Cabral já estava e todas as pessoas para quem se falava do projeto diziam: Vocês não vão conseguir. Todos achavam que era um projeto suicida porque o livro era um best seller, tinha virado comoção nacional. Todo mundo sabia tudo. O tempo todo para ensaiar não havia um tostão e cada um colocou um pouco de dinheiro. A gente ensaiava num local tão frio e insalubre que até por causa disso houve uma coisa muito boa, todos nós precisávamos da proximidade física, e isso nos criou uma grande cumplicidade. Era um work in progress porque eu levava minha máquina de escrever para o ensaio e testava cenas e as pessoas iam fazendo e eu ia montando, até que chegamos naquilo que o Jô Soares disse no programa dele, de que existe uma estrutura dramatúrgica tão precisa naquele texto, um rigor tão grande naquela carpintaria teatral que já era um clássico da dramaturgia brasileira. Foi a primeira vez que eu incorporei o que eu sempre havia desejado trabalhar no teatro enquanto tentativas de linguagens, como cortes brutos, cenas rápidas, ágeis e, mais do que isso, poder mexer com essa emoção que estava surgindo ali. Eu via o Marcos Frota fazer um gesto, roubava aquele gesto e aquilo ficava, eu incorporava. É uma peça que foi remontada 20 anos depois e nem uma vírgula foi mexida. Ela ficou daquele mesmo jeito e isso só foi possível porque eu assumi que eu não iria contar a história pela ótica do Marcelo Rubens Paiva e sim pela ótica de Alcides Nogueira. E por isso eu sempre digo que não é uma adaptação, é uma peça baseada na obra de Marcelo Paiva. É uma recriação não-ficcional. Aconteceu uma coisa muito bonita. Quando eu terminei de escrever o texto e considerei estar pronto, finalizado, chamei os atores e disse que só deixaria que fosse para o palco se fosse lido pela Eunice e pelo Marcelo. Sugeri que se fizesse uma leitura para eles, mas eu não estaria presente. Eu queria que eles se sentissem à vontade, eles tinham que ter toda a liberdade para dizer o que estava bom e o que não estava. Afinal, nós não estávamos contando a história de pessoas que já morreram, mas de pessoas que estão aqui. A Denise organizou uma leitura na casa dela e quando terminou, todos estavam profundamente emocionados e a família nos deu carta branca. Essa emoção eu fui sentir novamente durante o ensaio geral, apresentado só para os dois. Quando eu senti o abraço da Eunice e do Marcelo em mim, foi uma comoção e o Marcelo me disse: Eu não me reconheço, não consigo me reconhecer! Deve ser muito difícil tudo isso. E ele me disse que a peça era minha e não o livro dele, e de fato, assim como o filme não é. Cada um tem uma abordagem pessoal. E foi aquele sucesso que você viu. As pessoas chegavam às 3 horas da tarde no teatro para pegar uma senha para poder entrar à noite e aí estouraram a porta do Centro Cultural, foi uma loucura. Na pré-estréia que Dona Lila Covas organizou em benefício do Fundo de Assistência Social do Palácio do Governo, eu me lembro que as duas primeiras pessoas que vieram falar comigo foram João Cândido Galvão e Walcyr Carrasco, e os dois me abraçaram aos prantos dizendo: Isso é um marco. E foi um marco. É uma peça que acabou ficando cinco anos em cartaz, foi para Nova York representar o Brasil no festival organizado por Joseph Papp, foi para o Festival de Havana, em Cuba, foi montada com enorme êxito na Argentina, em Portugal e acabou se tornando um sucesso. Promoveu um upgrade na vida de todos os atores, inclusive na minha, ganhou todos os prêmios em 1984, referentes a 1983 e aconteceu uma coisa engraçada, porque pela primeira vez o prêmio Molière foi dado a dois autores ao mesmo tempo. O mais curioso é que estamos juntos hoje, esses dois autores: eu e Maria Adelaide Amaral! Ela ganhou por Chiquinha Gonzaga e eu por Feliz Ano Velho. No Rio foi outra comoção, porque foi encenado no Teatro Ipanema, e como eu tinha uma ligação muito forte com o José Vicente, foi um grande momento do Teatro Brasileiro. Essa montagem de 2003 não tinha mofo, tinha o mesmo rigor e foi emocionante porque quando eu vi o Cláudio Fontana fazendo o Marcelo Rubens Paiva foi lindo; ver o Genézio de Barros fazendo o personagem que o Adilson Barros tinha composto, mas com outra leitura, era tão bonito quanto. O Paulo Betti foi muito sábio de manter a mesma direção, alguns figurinos mudaram e a trilha sonora, mas tudo permaneceu como era, e tão atual e tocante quanto há 20 anos. Havia o frescor do André Frateschi, da Maria Ribeiro, da Márcia Brasil e da Juliana Betti. Depois de Feliz Ano Velho, passei três anos sem escrever para teatro. Além de coincidir com a minha entrada para a televisão, eu não sabia exatamente o que eu queria falar, mas a paixão estava me tocando, e como é o que me move, escrevi Lembranças da China, que o Jorge Takla montou lindamente em 1986. Gosto muito desse espetáculo porque é uma grande viagem por esse desvão da alma da gente, que é o desvão da paixão, essa coisa alucinada. E aí tinha o trabalho da Denise Del Vecchio, do Fernando Bezerra, Noemi Marinho e Mauro de Almeida. Imagine o time além da direção, cenário do Serroni, figurino da Kalma Murtinho, luz do Ney Bonfante, uma sofisticação que o Takla realiza muito bem, foi profundamente prazeroso. De 1987 a 1989 escrevi vários especiais para a Rede Globo,assimcomoepisódiosdeRetratosdeMulher, o seriado protagonizado pela Regina Duarte. Na seqüência, fico mais três anos sem escrever para teatro e começo o que eu chamo de trilogia, composta por Ópera Joyce, de 1989, Gertrude Stein, Alice Toklas e Pablo Picasso, em 1996, e Pólvora e Poesia, em 2001. A Ópera Joyce com Vera Holtz, Janjão, Miguel Magno e direção do Marcio Aurelio estreou no Espaço Off, do Celsinho Curi. Confesso que não entendi o sucesso porque era tão cult, tão cult e de repente se tornou uma loucura de público; ganhei o prêmio Shell e foi maravilhoso. Novamente uma parceria com Leda Senise no figurino, Cibele Forjaz fez uma luz belíssima, Paulo Tatit e Hélio Ziskind criando a trilha sonora. Logo em seguida passei por um período em que produzi muito. Não me lembro exatamente da seqüência, mas integro o projeto do Chico Medeiros, o Maioridade 68, em que na segunda fase ele monta meu texto, Antares, com Bri Fiocca, Walter Breda, Plínio Soares, entre outros. O trabalho com o Chiquinho Medeiros foi uma parceria maravilhosa. E vem Florbela, com direção de Cibele Forjaz, que trazia Denise novamente, e um dos atores mais apaixonantes de sua geração, o Luciano Chirolli. Capítulo VII Florbela Espanca e a Tragédia da Desagregação Familiar Eu preciso dizer que Florbela, de 1991, é minha peça que melhor retrata a desagregação familiar, tema recorrente em minha dramaturgia. Quando decidi escrever sobre Florbela Espanca, eu estava muito interessado na poesia que ela produzia e, claro, na vida dela. Mas eu não me dava conta, ou pelo menos não tinha ainda elementos suficientes para perceber que, na verdade, eu estava tratando de um tema mais amplo que era não só a questão da poesia, mas a questão da desagregação familiar. Florbela é filha de um homem chamado João Espanca, casado com Mariana Ingleza. João vem a ser o dono do primeiro cinematógrafo de Portugal, no início do século XX. Mariana Ingleza era estéril. Como João queria filhos de qualquer maneira, ele decide engravidar Antônia Lobo, que vivia na mesma vila que o casal. Assim que nasce Florbela, ele leva o bebê para casa e comunica a Mariana que agora é ela quem cuidaria da menina. Assim, Mariana cria Florbela como se fosse sua filha. Dois anos mais tarde, João quer mais um filho e Antônia Lobo desta vez gera um menino, Apeles, que Mariana Ingleza também acaba criando como se fosse seu filho. Mariana se apega profundamente a Florbela, é sua madrinha, e ao morrer lhe deixa toda sua herança. A mãe biológica, Antônia Lobo, freqüentava a casa dos Espanca a fim de amamentar as crianças. Ela acaba se casando e deixa a vila. João Espanca apaixona-se pela empregada da casa e Mariana Ingleza, frente a essa tragédia de sua vida pessoal, acaba adoecendo e morrendo de câncer. Florbela nutria uma fixação edipiana em relação ao pai e uma relação estranha com o irmão em que existe a suspeita do incesto. Eu assumi na peça essa questão do incesto porque a relação entre eles é muito íntima, embora ela tenha se casado três vezes, sem jamais ter conseguido engravidar. Isso é algo perturbador: ela herdou a esterilidade – o que ela chamava de útero seco – da mãe postiça. Florbela também seria infértil para sempre. A partir do momento em que Apeles morre – ele era aviador e despenca com o avião, do qual não sobra nada, dentro do Rio Tejo –, Florbela entra em depressão profunda e com seu histórico de infertilidade, decide se suicidar no dia de seu aniversário. Ela calcula não só o dia como a hora exata em que completaria 36 anos para tomar uma dose definitiva de Veronal, na época muito usado para tratamentos psiquiátricos. Essa trajetória toda mostra como essa família vai degringolando. Quando me dei conta do material que eu tinha, foi como mergulhar nesse universo onde se confunde o velho e bom Tchekhov com esse Portugal, que também está em mim, esse Portugal sebastianista, pré-Fernando Pessoa. Ela é de uma geração que caminha ao lado da geração de Fernando Pessoa e é ao mesmo tempo ignorada. Sua poesia não seguia os cânones da modernidade, é uma poesia mais parnasiana, mas depois, com a releitura que se fez, constatou-se que Florbela Espanca produziu sonetos que, junto com os de Camões, são os mais perfeitos da língua portuguesa. Essa trama familiar, que vai se esgarçando sem cessar, vai reduzindo Florbela ao seu imenso momento de solidão, ao ponto dela criar um alter ego chamado Sóror Saudade que chegamos a usar, Maria Adelaide e eu, na minissérie Um Só Coração. A personagem de Leandra Leal, Ucha, é criada em Portugal e, ao voltar para o Brasil, declama em seu primeiro momento poético na confeitaria alguns dos versos mais famosos de Florbela começando com Amar, Amar Perdidamente, finalizando quando está tuberculosa com um poema de Sóror Saudade. Florbela é um pouco como Sóror Saudade, aquela que se enclausura em sua própria cela, afastando-se cada vez mais do mundo até chegar ao suicídio. A família vai acabando, acabando... Em 1989, pouco antes de Florbela, escrevi um texto que eu amo, Paris-Belfort, que só não foi montado até hoje porque é muito caro: são oito atores, dentre os quais eu preciso de pessoas como Cleyde Yaconis, Paulo Autran, Nydia Lícia, Raul Cortez, com uma história de vida profunda, esse estofo e talento que eles têm, e ao mesmo tempo preciso de quatro atores jovens que têm a mesma importância que os atores mais velhos. Depois de Florbela escrevo outro texto também inédito, In Extremis, que ganhou o Prêmio Oswald de Andrade de Dramaturgia em 1990. Conta a relação de Oswald com algumas de suas mulheres: Kamiá, francesa e mãe de seu filho Nonê, Deisi que ganhou um famoso busto feito por Victor Brecheret e com quem ele se casou in extremis, Tarsila do Amaral, Pagú. É dificílimo montar, tem 40 atores, mas foi parte de um projeto deslumbrante. Quando Fernando Moraes era secretário da Cultura, ele e Mário Prata deram uma bolsa para que dramaturgos criassem o que quisessem. Éramos entre outros, eu, Marta Góes, Zeno Wilde, Soffredini, José Celso Martinez Correa, Plínio Marcos, Carlos Queiroz Telles, Wladimir Capella, Flávio de Souza. Soffredini desistiu quando foi escrever a novela Brasileiros e Brasileiras, numa atitude digna, porque assumiu que seria impossível cumprir os prazos escrevendo para televisão ao mesmo tempo. O projeto era coordenado pelo Fauzi Arap, os autores escreviam e havia reuniões para discutir o que cada um havia criado. Era um processo muito prazeroso. José Celso conseguiu montar Cacilda!, Carlos Queiroz Telles estava praticamente produzindo Banzai Brasil, mas morreu antes de montar esse texto lindo. O Plínio montou muito tempo depois O Anão do Caralho Grande. Todos escreveram, há textos excelentes. Era um projeto ótimo, coisa de Primeiro Mundo. A gente ganhava bem e a secretaria disse que publicaria os textos, mas isso não aconteceu. Logo depois mudou o governo e o projeto ficou pela metade. Após Antares e Florbela, começa uma dobradinha maravilhosa com Cláudio Fontana e Walderez de Barros em Traças da Paixão, de 1995, e com quem eu iria trabalhar novamente anos depois. Passo por Gertrude Stein, em 1996, para chegar num espetáculo muito importante para mim, Ventania, encenado pelo Gabriel Villela no Rio, em 1997, e em São Paulo logo depois. Trabalhar com o Biel foi algo inesquecível. Foi tão bom fazer aquilo porque eu exorcizei todas as coisas das décadas de 70 e 80. Assim como na Lua de Cetim eu tinha exorcizado toda a questão da ditadura, da repressão, em Ventania, foi a vez da Aids, das drogas, exorcizar tudo aquilo que nossas gerações passaram, e ao mesmo tempo a recuperação desse teatro do José Vicente que eu acho de uma importância vital. O Zé é um dos autores mais importantes que nós temos. Ele é um divisor de águas. Um divisor de gerações. A geração dele, Antônio Bivar, Leilah Assumpção, Consuelo de Castro, Isabel Câmara, é aquela que anuncia o que viria depois. Zé Vicente me influenciou profundamente como autor. Depois de Jorge Andrade, há dois dramaturgos brasileiros que me fascinam. Um deles é o Plínio Marcos. Pode parecer estranho porque o teatro do Plínio é o oposto do teatro do Jorge. O universo dele, a maneira como ele vai pra esse basfond é terrível, a arquitetura que ele consegue fazer é extraordinária. O outro é o Zé Vicente. Quando o Fauzi Arap finalmente montou Santidade, aquilo me arrebatou. Eu participei muito da celebração toda que foi Hoje é Dia de Rock tanto aqui como no Teatro Ipanema. Santidade tinha no elenco Mário Bortolotto, Níveo e o Tonhão Andrade, num belíssimo trabalho. Eu saí do espetáculo tão chumbado, especialmente porque o Fauzi escreveu no programa que Ventania tinha aberto o caminho para que finalmente fosse montado Santidade, trancado numa gaveta por 30 anos. Por que é que a gente guarda preciosidades por tanto tempo numa gaveta? Um dia chega uma notícia como a de que o Tonhão morreu de repente, caiu no chão da casa dele e chegou ao hospital já sem vida. O Tonhão foi não somente um ator muito talentoso e sensível, como um homem de teatro, cheio de garra, batalhador, grande companheiro. A sua morte, tão repentina, tão inesperada, foi um choque. Fico pensando que ele só poderia morrer assim mesmo, carregando um cenário, mesclando vida e teatro, como sempre fez. Mas isso não diminui a dor da perda. Eu estou ansioso para ir ver agora a montagem que o Marcelo Drummond fez de O Assalto especialmente porque eu acho o Marcelo um grande diretor, um artista que está crescendo cada vez mais, e pelo que eu li nos jornais, ele conseguiu criar essa concepção sufocante, numa salinha. Eu acho O Assalto um deslumbre, como acho também Os Convalescentes. Fiquei muito comovido porque entrei em contato com o Zé e era a irmã dele que fazia a ponte. Eu precisava do consentimento dele para escrever, eu iria falar de personagens que qualquer pessoa que entendesse um pouco de teatro saberia que eu estava falando dele. Mesmo porque eram dois irmãos, um se chamava Zé e outro Vicente. Quando eles transavam se tornavam Zé Vicente. Foi muito forte porque no dia da estréia, quando eu entro no Tom Brasil eu vi o Zé. No fim do espetáculo ele subiu ao palco, eu, ele e o Gabriel Villela tomamos um banho de sangue e eu fiquei muito emocionado e meu contato com o Zé foi assim. Nunca mais nos falamos. Durou o tempo da peça. Eu o respeito profundamente. Ele foi, viu e desapareceu, e de repente eu estava junto com aquela pessoa que eu admiro e estava falando dele. Ele entendeu que aquela peça era um gesto de muito amor, uma homenagem para ele, um resgate dedicado a ele. Traças da Paixão foi um espetáculo delirante, uma delícia de fazer. Trabalhar com a Walderez de Barros, um primor, e aí volto a trabalhar com Leda Senise, e começa então minha parceria com Cláudio Fontana, que eu acho um ator excepcional, um grande companheiro de trabalho, é uma coisa tão boa porque a gente tem essa cumplicidade, esse fazer. Ele já tinha atuado na minha novela, O Amor Está no Ar. Com ele não precisa falar muito, já existe uma comunicação e ele tem essa capacidade de aglutinar as pessoas. Capítulo VIII O Século XXI Começa Com Pólvora e Poesia Eu termino então a trilogia por onde eu deveria ter começado: com Rimbaud. Em Pólvora e Poesia, onde eu coloco a relação de Rimbaud e Verlaine; mais do que a relação entre eles, o que importa é o embate entre o discurso moderno que Rimbaud propunha, essa poética arrebatadora, revolucionária, nova, cheia de ar, de luz, vinda do campo, com aquele discurso parnasiano, mofado. De repente, o que acontece na vida dos dois, Verlaine que arrebenta com seu casamento, deixa Mathilde, quase mata o filho, se afunda no absinto, vai, se perde, os dois vivem dois anos alucinados entre Bruxelas, Londres, Paris, até que chega uma hora em que tudo se estraçalha com um tiro que Rimbaud leva de Verlaine. Rimbaud, então, com 19 anos, desaparece na Abissínia, não escreve mais nada, limpa as mãos de poesia e suja as mãos de pólvora e Verlaine que tinha atirado limpa as mãos da pólvora, vai preso, se converte ao catolicismo e enche as mãos de poesia. Há uma troca absolutamente fantástica. Fui descobrindo muitas coisas. Quando eu estava no meio da escrita, conversando com a Célia Berretini, uma das maiores especialistas em Beckett, uma mulher de grande cultura, profunda, me perguntou se eu não iria fazer a ponte com Beckett, uma vez que ele havia criado Dias Felizes a partir de Ces Beaux Jours, de Verlaine, em que ele fala dos ontens e dos amanhãs. Então me vem em mente a cena do rompimento dele com Rimbaud, em que Verlaine vem se arrastando pelo chão pressentindo tudo o que foi aquele ontem e o que será o amanhã. E acontece uma relação automática com Beckett, James Joyce, Getrude Stein e percebi que era um motor que gira por conta própria. Eu tinha acertado na escolha dos pilares da minha trilogia por intuição, por gosto pessoal. Definitivamente, Pólvora foi um grande momento como dramaturgo, de grande maturidade e acho que se eu não tivesse encarado esse Rimbaud eu morreria muito triste. Era algo que eu tinha que fazer. Tinha que passar por Rimbaud como um dia vou ter que passar por Proust. E eu precisava de dois atores muito especiais. Juntos, Márcio Aurélio e eu convidamos João Vitti para fazer Rimbaud e Leopoldo Pacheco para interpretar Verlaine. Por incrível que pareça, o nó a ser desatado nesse espetáculo era a composição de Verlaine. Rimbaud, por sua jovialidade, sua postura solta no mundo, por ser um jovem totalmente sem amarras, já vinha com um desenho mais definido. O grande desafio era não fazer um espetáculo somente sobre Rimbaud, mas que traduzisse a relação entre os dois grandes poetas. Qual era a chave para transmitir ao público o profundo dilaceramento de Verlaine, que abandona o mundo onde vive e reina, mergulhando fundo nessa paixão? Hoje eu sei que, mais que Márcio Aurélio e eu, quem nos deu essa chave foi o ator Leopoldo Pacheco. Num jogo contínuo com João Vitti ele colocou em cena um Verlaine tão avassalador a ponto de o público entender o sofrimento por que passava esse homem. Devo ao Leopoldo Pacheco grandes momentos, não só por conta de seu Verlaine, mas também pelo Samir que ele fez na minissérie Um Só Coração e pela A Javanesa, meu monólogo em fase de ensaios. Afirmo sem medo que Leopoldo Pacheco é um dos maiores atores com quem eu trabalhei. Capítulo IX Casulo Depois do parto, como eu chamo o processo da peça, tive que me recolher. Eu digo que fui para Combray, em referência ao local de veraneio mais importante da infância do narrador de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Crio o meu Combray. Precisei disto porque de tudo o que eu havia escrito até aquele momento, Pólvora e Poesia era sem dúvida meu texto mais visceral, e ainda acho que é a viagem mais sem fronteiras e/ou barreiras que eu criei, o mergulho mais sem medo ou rede que eu dei. João Vitti, que interpretava Rimbaud, sinaliza isso quando bate a porta no final dizendo: Terminei minha obra, minha dívida está paga. A dívida comigo, a dívida dos relatos que soneguei de mim mesmo. Dos desvãos que me recusei até hoje, a enfocar. Agora sim... Por isso a porta range, amplificada, ao som do último acorde de Chopin. E era o Fernando Esteves, meu sobrinho, quem tocava ao vivo o piano na peça. Eu sentia que precisava do meu refúgio um pouco, do meu Combray, precisava das madeleines, ouvir os passos de Swann, mesmo sabendo que seria a perda do beijo da mãe. Parece meio literário e é, mas é o que traduz o que eu estava vivenciando depois de ver montado meu texto. Eu fiquei sem condições emocionais de aparecer no teatro depois da estréia e demoraria ainda alguns dias para voltar àquele espaço cenográfico do Gabriel Villela, onde Márcio Aurélio tinha montado sua dança bêbada. Eu estava muito cansado, mas pleno. Depois do Pólvora, por tudo o que eu contei sobre Rimbaud e por tudo o que mexia comigo, precisei me recompor. A maneira de me relacionar com o texto, com minha esquizofrenia, moderno, antigo, tradicional, vanguarda, o afetivo e o não afetivo, o dito e o não dito, a luz e a sombra, todos os opostos, mexeu muito comigo. Foi duro e difícil e, ao mesmo tempo bonito, porque o Márcio Aurélio provou quanto me conhecia, porque ele trabalhou quase que não me solicitando. Quando eu fui à estréia, eu me lembro tão bem dessa cena porque eu estava no Centro Cultural Banco do Brasil, encontrei o Sílvio de Abreu com a mulher dele, a Maria Célia, que vieram me abraçar pra desejar Merda! Segurei a mão do Sílvio e disse: Sílvio, hoje é um jogo de tudo ou nada. É aquela coisa como a última cartada do pôquer, eu estou muito angustiado. E ele, me estimulando: Deixe de ser bobo, o que é isso? Não Sílvio, é verdade, eu disse. Essa peça tem uma carga a mais, ou ela é digerida ou ela vai me atingir o pé. Ainda bem que não atingiu. O tiro que Verlaine deu atingiu outras coisas melhores. Fiquei surpreso com a reação generosa das pessoas, porque imaginava ter escrito um inventário de minhas dores e de tantas pessoas, um pour-mémoire dos meus dilaceramentos, tendo Verlaine e Rimbaud como parâmetros, poetas que fazem parte das fissuras da minha alma. Não sabia que eram tantos os que se aventurariam sem pudor na viagem desse espetáculo, como eu digo, deixando o barco livre dos rebocadores. Eu ficava sabendo que amigos tinham ido assistir e não tinha forças para sair do meu recolhimento, mas de longe, mesmo em total sonambulismo, eu monitorava todos aqueles que nos seguiam para o cais e na minha mente, como diz Fernando Pessoa, um cais de pedra é sempre uma saudade antecipada. Capítulo X Parcerias Emblemáticas Logo depois, em 2002, eu retomo a parceria com Cláudio Fontana, Gabriel Villela, Walderez de Barros, essas pessoas maravilhosas na minha trajetória, no meu afeto, num espetáculo muito especial, A Ponte e a Água de Piscina, onde também entra Vera Zimmermann, que é um sonho, Nábia Villela, com sua voz cristalina, e o talentoso Edu Reyes. E foi tudo muito prazeroso. No ano seguinte eu escrevo A Cabeça, montado em 2004. Este é um corte epistemológico, importante para mim, nem tanto pelo que eu estava dizendo, mas pela comunhão que houve com a Márcia Abujamra, num texto difícil, porque abordava a Sociedade do Espetáculo, a maneira como a mídia tornou tudo um grande reality show e eu colocava em questão a ética do dramaturgo sob a ótica de Guy Debord, um dos grandes teóricos do Movimento de Maio de 68 na França. No meio de tudo isso, onde fica a ética? O texto nasceu de um projeto do teatro Ágora, coordenado pelo Celso Frateschi e pelo Roberto Lage, o Ágora Dramaturgias, em que cada autor responderia a uma questão. Coube a mim falar da ética. Respondi com esse texto, Bosco Brasil com Novas Diretrizes em Tempos de Paz, Noemi Marinho com A Hora do Chá. Foram momentos belíssimos. Eu e a Márcia já nos namorávamos muito para trabalhar e nunca dava certo por causa das agendas, dos compromissos, e de repente a Márcia quis remontar A Cabeça, que tinha um elenco diferente na primeira montagem, de um dia só. Eram Débora Duboc, Marcelo Várzea e Leopoldo Pacheco. Na montagem no Sesc Belenzinho foi Débora Duboc, aliás indicada ao Prêmio Shell por esse trabalho, Eucyr de Souza que é uma descoberta, um grande ator, e esse doce que é o Elias Andreato, ator extraordinário, uma pessoa preciosa que eu reencontrava no palco mais de 20 anos depois de Lua de Cetim. Não sei se acontece muito, nem como, nem por que acontece, mas comigo sempre houve a famosa química com os diretores. Essa química é fundamental para que o espetáculo vá para a cena senão impecável, mas pelo menos fiel ao que você, autor, quer com o texto encenado. Tive muita sorte. Se eu tiver que formar a Sagrada Família do teatro brasileiro eu acho que seria Antônio Abujamra, Antunes Filho e José Celso Martinez Correa. São os pilares de todo um movimento teatral que desembocou nessa geração de grandes diretores que temos hoje e o Abu desde o início, em 1982, quando eu estava engatinhando e as coisas não estavam definidas, mesmo se Lua de Cetim já existia, sempre foi generoso comigo. Quando ele coloca essa sabedoria teatral e de vida à sua disposição é algo fascinante. E nós dois parecíamos duas crianças brincando de fazer um trabalho, só que essa brincadeira era séria. Essa brincadeira vinha envolta de uma preocupação rigorosa. É impressionante como o Abu é rigoroso. Márcio Aurélio é parceiro de vida também porque nos conhecemos na adolescência e temos uma trajetória muito interessante. Fizemos teatro amador, viemos para São Paulo na mesma época, convivemos até no mesmo emprego, na Companhia do Metrô. Eu considero o Márcio Aurélio um diretor fantástico. Ele tem uma compreensão incomum do que é a cena. Ele vai colocando isso de uma maneira muito delicada, simples... tanto para os atores como para o au-tor, os técnicos. Eu nunca fui com um pé atrás ver algum espetáculo meu que o Márcio tivesse montado. Eu sei que ele sabe ou vai descobrir o caminho. Eu me lembro de dois fatos significativos e definitivos. Quando escrevi Lua de Cetim havia um terceiro ato e durante toda a elaboração do espetáculo, o Márcio dizia para mim: É desnecessário. Merece um corte porque fica rodopiando no mesmo assunto. Eu queria manter o terceiro ato de qualquer maneira. Ele concordou e fizemos um trato de que estrearia para o público, e se não funcionasse eu cortaria o terceiro ato. No dia seguinte à estréia, eu disse que ele tinha razão. O espetáculo terminaria quando o personagem Junior dizia: Eu só preciso da memória para continuar lutando. Ele estava absolutamente certo e isso mostra o tipo de relação que nós temos. O segundo fato se deu muitos anos depois quando eu peço para o Márcio dirigir Pólvora e Poesia. Eu mando o texto, ele lê, marca um encontro comigo no café do TBC. Ele senta com uma xícara de café, olha para a minha cara e diz: O texto é lindo mas, Tide, eu não sei fazer. Eu logo respondi: Márcio Aurélio, se você não sabe fazer esse texto, que diretor vai fazer? Você conhece o avesso do meu texto, da minha vida, do que eu penso! Eu perguntei se ele estava desistindo e ele respondeu que não, que iria procurar, descobrir como fazer, e saiu a maravilha que saiu. Com o Jorge Takla tive uma experiência visceral em Lembranças da China. Ele colocou todo o arsenal dele de emoções, sem nenhum tipo de pudor. Estava tudo ali para que mexêssemos juntos, foi muito profundo, belíssimo. Foi um sonho ter a direção do Paulo Betti no Feliz Ano Velho, e nós já tínhamos uma relação de grande amizade antes. Com a Márcia Abujamra foi um processo riquíssimo, porque ela discutia comigo praticamente cena a cena, a maneira como se poderia encadear aquilo tudo. Mas sempre, a leitura dela era muito pessoal. A Cibele Forjaz ainda estava se firmando como diretora e teve a coragem de pegar uma personagem pesada como era a Florbela Espanca. Não foi fácil. A Cibele era uma menina e fazer um espetáculo denso daqueles é algo complicado e no qual foi muito bem-sucedida. Chiquinho Medeiros tem uma forma muito carinhosa e sábia de lidar com o ator e com o texto. Ele às vezes diz coisas duras, mas com certeza ele jamais irá machucar alguém. O Chico com aquele jeito quase que de monge que ele tem, é cortante, mas na hora certa, ele diz o que tem que dizer com muita elegância. Eu tinha medo de trabalhar com o Gabriel Villela, porque a genialidade dele me assustava. Eu achava que ele tinha um mundo tão dele, tão próprio, tinha tanto a dizer sobre as próprias sensações que talvez ele não precisasse nunca de um texto. Embora o Gabriel tenha feito a montagem mais linda de Shakespeare que eu vi, que era o Romeu e Julieta que ele montou com o Grupo Galpão. Mas quando nos reunimos em Ventania, descobri como é bom trabalhar com o Biel porque ele te estimula o tempo todo, revira as tuas vísceras. Ele trabalha a favor do ator, a favor do espetáculo. Eu vejo o Gabriel dirigir o ator e ele é duro, com ele não é nada fácil, ele cobra, mas está a favor porque quer que o ator brilhe, ele quer que o texto mostre todas suas possibilidades também. A convivência pode não ser tão pacífica às vezes só por uma questão de temperamento, mas é sempre muito bom trabalhar com Biel porque há algo vital, instigante, que pulsa forte. Injeta sangue, é lindo. Depois de Ventania, por exemplo, precisei me recolher porque foi um soco no estômago de tão forte, tão profundo e belo. Minha postura como autor não inclui discutir. Eu nunca tive brigas com ninguém, porque a partir do momento em que você entrega o texto para um diretor e para um grupo de atores, você é obrigado a entender que o espetáculo é a somatória desses filtros todos. O do diretor, de cada ator individualmente, dos figurinistas, dos técnicos enfim, de todos os que estão comprometidos com o espetáculo. Eu tenho uma estratégia que todos conhecem que é a de participar das primeiras leituras, depois eu sumo, não apareço nunca mais... Só na estréia. Eu não interfiro, não vou, e acho que há uma responsabilidade dividida, e o nome de cada componente está ali no cartaz, ela é de todos. O autor é um item que faz parte de algo muito maior que é a cena. Eu brinco dizendo que sou autor morto, eu entro na estréia como um espectador que comprou seu ingresso, sento na cadeira e assisto. E isso não é uma posição de abstenção, mas simplesmente eu abro espaço para todo mundo. Assisto muitas e muitas vezes ao espetáculo, eu sou galinha choca, lambo a cria. Eu vou ao camarim, converso com os atores, é tudo muito próximo no teatro e eu sinto essa necessidade da proximidade. O teatro é o lugar onde se consegue a comunhão. A verdadeira. Plena. Capítulo XI Cinema, Referência Superlativa Eu cresci no cinema. Durante toda a minha infância e adolescência eu vi muito mais cinema do que teatro. Em Botucatu, como eu visitava minha avó todos os dias e o casarão ficava ao lado do cinema, e como exibiam filmes diferentes todos os dias, eu saía e ia ao cinema. Era um filme por dia. E como Botucatu era terra do Emílio Pedutti, havia cinco salas de cinema. Ele foi o proprietário da maior rede de cinemas do Estado de São Paulo. O Emílio era político, foi prefeito de Botucatu, apaixonado pela Sétima Arte. A cidade se tornou uma espécie de pólo de cinema. E há um momento em que acontece uma depuração no gosto cinematográfico. A chegada da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas e das pessoas ligadas à faculdade causou um enorme impacto na vida cultural da cidade. Porque se formou o, Grupo Acadêmico de Teatro Amador (Gata), calcado nos moldes do Tuca, que naquela época fazia um sucesso impressionante com Morte e Vida Severina do Chico Buarque, baseado no poema do João Cabral de Mello Neto, e o grupo montou brilhantemente Eles Não Usam Black-Tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Depois montaram Soffredini, Chico de Assis e paralelamente ao teatro, fundaram um cineclube, inspirado na Cinemateca de São Paulo. Eles tinham um tipo de convênio com a Cinemateca e o Instituto Goethe, que fazia com que pudéssemos assistir a filmes maravilhosos. Na minha adolescência vi os filmes de Ingmar Bergman, eu me lembro do impacto que foi assistir O Ano Passado em Marienbad, do Alain Resnais. Eu saí perplexo. É recorrente, até hoje, eu me lembrar de uma cena da Delphine Seyrig sentada na cama colocando um sapato no pé com um uma elegância como poucas vezes eu veria de novo na tela e na vida. Vi grandes filmes em Botucatu: A Batalha de Argel, do Gillo Pontecorvo; Z, do Costa-Gavras; O Silêncio, de Ingmar Bergman. É patente a influência do cinema na minha escrita. Existem os diretores e filmes que são pontos de referência sempre, como o inesquecível Fellini, mas o que me vem imediatamente enquanto referência crucial é Visconti. Todos os filmes dele, tanto do Visconti da fase neo-realista, como quando ele se joga em cima do decadentismo, me emocionam. Outro dia tomei um banho de Visconti porque numa noite eu vi de enfiada O Leopardo, Senso e O Inocente. Gruppo di Famiglia in un Interno, que traduziram como Violência e Paixão, é um grande filme, Ossessione, Bellissima, a obra dele me pega de um modo visceral. Eu choro muito no cinema. Quando revejo Noites de Cabíria, Amarcord, O Abismo de um Sonho, do Fellini, tenho essa reação imediata. Rossellini com Alemanha, Ano Zero ou Roma, Cidade Aberta, tem o mesmo efeito. O cinema italiano me comove de um modo muito profundo. Essa noite revi O Último Tango em Paris, de Bernardo Bertolucci. É impressionante como esse filme é bom, como vai fundo e não é porque o Marlon Brando está no auge, na maturidade, no melhor dele, é pelo Bertolucci. Eu estou ansioso para ver o The Dreamers, seu filme mais recente, para ver como ele se debruça sobre 1968. Eu acho que toda a obra dele me toca, mesmo os filmes mais intimistas, mais contidos. A Estratégia da Aranha, por exemplo, é indelével. Assim como Glauber Rocha mexeu em todas as minhas estruturas com Deus e Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe me deixou literalmente em transe, inverteu conceitos na minha cabeça de uma maneira muito séria, o cinema japonês sempre me trouxe experiências radicais. E não só Kurosawa, mas Ozu, Nagisa Oshima e Kaneto Shindo, especialmente com A Ilha Nua e Onibaba. E,claro,osamericanos.DouglasSirkéfundamental para montar uma história de amor. A gente tem que ver Douglas Sirk, mas de uma maneira despudorada, sem censura. Como a gente tem de aprender a sabedoria que existe nos filmes do Frank Capra. Ele é um dos cineastas mais importantes na minha formação porque me deu a dimensão do que a gente pode fazer com uma câmera. A câmera na mão do Capra adquire realmente o significado do olhar. Eu vou falar uma coisa que parece louca, mas ele, de uma maneira muito correta, certinha, seguindo todos os cânones, con-segue o que dentro daquela anarquia do Godard, ele realizava com uma câmera na mão também. Esses registros parecem completamente disparatados, opostos, mas eles no fundo têm em comum exatamente esse olhar sobre o cotidiano. O Capra tem o cotidiano sempre presente, e é muito bom e interessante ver isso. Billy Wilder: é impossível não gostar dos filmes dele. É muito sério. Um cineasta vindo do teatro à semelhança do francês Patrice Chéreau, que já tinha me massacrado com Rainha Margot, me arrebatou com um filme chamado Seu Irmão (2003), absolutamente tocante. É um grande estudo sobre a morte, sobre a dor, com aquela maneira que o Chéreau tem de se aprofundar sem concessões. Revi outro dia A Noite Americana, do Truffaut, outro ícone na minha vida em que aparece a sabedoria dele em lidar com o próprio cinema, e a beleza que é A Mulher ao Lado, O Último Metrô, se eu continuar não acabo mais de citar o cinema. Se bem que eu não posso deixar de dizer que O Homem que Copiava, do Jorge Furtado, é um dos filmes nacionais mais deliciosos que vi ultimamente, e que fui visitar o túmulo da Adèle H., filha do Victor Hugo, enterrada no cemitério Père-Lachaise em Paris, de tanto que gostei do filme do Truffaut. Eu vejo que hoje me tornei muito seletivo em relação ao cinema. Para que eu saia da minha casa para ir ao cinema, tenho de ter muita esperança de que vá ver um belo filme ou ter muita certeza de que já é um belo filme, porque hoje eu não vejo mais qualquer coisa achando que possa ser uma boa experiência. Há dois filmes recentes que me tocaram de uma maneira muito profunda. Um deles, Invasões Bárbaras, do Denys Arcand, é, para mim, a autópsia da minha geração. Aliás, quero rever O Declínio do Império Americano. Eu já gostava do Arcand desde Amor e Restos Humanos, que eu adoro, até Jesus de Montreal, que acho deslumbrante, mas Invasões Bárbaras é o patamar máximo. O texto, os diálogos são uma preciosidade. O outro filme é 21 Gramas, por causa do tema da morte. Quantas vezes morremos por dia, por segundo, por minuto? O que machuca são as pequenas mortes cotidianas. Somos pouco atentos a isso. Eu não tenho o menor medo da morte, da minha morte. Eu tenho medo da doença, do sofrimento, da dor, da paralisia. Mas a perda para mim é muito dura. Lido muito mal com ela. Até que melhorei, mas ainda lido mal. Capítulo XII Um Lado Visconti Minha mãe vinha com sete filhos para São Paulo, todos os empregados, baús com roupas de cama, com todos os presentes de Natal já comprados. Era um Morte em Veneza caipira, o filme do Luchino Visconti em versão Botucatu. Depois passamos a vir de trem, era um dia de viagem e até hoje adoro trens, aliás, tenho fixação em trens. Assim, vínhamos para a metrópole invariavelmente, onde eu tinha muito contato com meu avô, outra fonte de inspiração. Meu avô se chamava Alcides Nogueira Mendes de Moraes, era elegantíssimo, divertido, culto. Um dia ele decidiu cortar o sobrenome e assumiu somente o Nogueira. Ele era inspetor escolar e totalmente hipocondríaco. Cismou que estava tuberculoso sem fazer exame algum e assim, decidiu que estava doente e remodelou sua vida inteira levando a família toda para morar em Cunha, no Vale do Paraíba, onde nasceu minha mãe. O casarão de minha mãe está lá, no centro da cidade. No documentário de Marcelo Masagão, Nem Gravata Nem Honra aparecem vários personagens da minha infância. Meus tios nasceram lá também e Cunha é um ponto de referência muito forte para todos nós. Meu tio Oracy Nogueira é um sociólogo que fez parte do grupo de Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, Octávio Ianni e hoje há uma retomada de sua obra porque ele foi um grande estudioso das relações inter-raciais no Brasil. A Bíblia que se tem sobre a questão de como os negros e os brancos se relacionaram no Brasil é a obra do Oracy. A capa de seu livro mais importante, Tanto Negro Quanto Branco, tem nossa Bá, Maria Rita, uma negra maravilhosa, carregando minhas duas irmãs com dois laçarotes imensos de chiffon de seda, as duas sentadas no colo dela. Eu sou afilhado da Bá. Imagine uma família toda tradicional e a Bá foi empregada de minha avó desde menina, era filha de escravos, ajudou minha avó a criar todos os filhos e foi de dote para a casa do meu pai quando ele se casou com minha mãe. Ou seja, acabou criando todos nós, e era uma mulher apaixonante. Ela é madrinha de minha irmã mais velha e minha. Isso é muito bonito porque eu sou afilhado de batismo de uma empregada doméstica negra. Quando a Bá morreu, minha mãe não suportou morar na mesma casa. Capítulo XIII Epitáfio em Paris O que parece ser uma brincadeira não é. Todo mundo tem um sonho na vida, não tem? O meu é ser enterrado no cemitério Père-Lachaise em Paris. Obviamente, eu nunca vou ter dinheiro para comprar um centímetro lá. E de qualquer maneira nem deve ter lugar mais. Não tem como ser enterrado lá. Imagino que mesmo que ainda tenha sobrado algum lugar, eu teria de vender tudo, até minha alma, para ter um lugarzinho no Père-Lachaise. Então eu já estabeleci um plano com Antônio Quintela, meu fiel escudeiro, que trabalha comigo há muitos anos, é meu braço direito e esquerdo, que organiza todas as minhas coisas e eu não saberia como lidar com esses projetos todos, com essa abundância de escrita não fosse sua colaboração. Resolvi que quero ser cremado, eu não suporto a idéia de bichos me comendo... E eu descobri uma maneira de ir parar no Père-Lachaise. Eu já vou separar o dinheiro para a passagem de ida e volta a Paris, estadia no hotel, e quando o Antônio for buscar a urna com minhas cinzas no crematório da Vila Alpina, ele vai comprar um pacote de cigarro, esvaziar um por um e encher cada cigarro com minhas cinzas. Aí ele vai entrar no Père-Lachaise como quem não quer nada, como um turista, e vai jogar um cigarrinho no túmulo do Jim Morrison, na tumba da Edith Piaf, na do Balzac, Maria Callas, Alice e Gertrude, e assim por diante. E terei realizado meu sonho de ser enterrado em Paris. Como não tenho certeza da coragem do Antônio Quintela, você Tuna Dwek está oficialmente designada para fazer isso. Na verdade eu só gostaria de estar em dois lugares, ou na Cuesta de Botucatu, com aquele vento todo batendo que eu amo de paixão, no meio das inscrições sumérias, no caminho do Peabiru, já que Botucatu quer dizer bons ares. Ou eu ficaria com todos esses queridos que fizeram minha cabeça que, com poucas exceções, estão todos no Père-Lachaise. Daqui a alguns anos todos saberão que Alcides Nogueira se espalhou pelo cemitério parisiense. Capítulo XIV Escrever para Milhões Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. Sempre gostei dessa frase da Clarice Lispector e é importante que se saiba que ao mesmo tempo que é profundamente gratificante, uma atividade estupenda, é também um trabalho árduo. Escrever uma telenovela ou uma minissérie, por exemplo, é apaixonante e requer uma disciplina ferrenha, dedicação, devoção. Requer uma postura quase que monástica, um sacerdócio enquanto se cria uma obra. A escrita foi para mim um modo de aproximação afetiva com meu pai. Na televisão é exatamente isso o que ocorre, exercitamos essa capacidade de contar uma história e acho que de certa forma isso vem dele. Nos últimos 22 anos pude vivenciar um trabalho praticamente ininterrupto na televisão, mais precisamente na Rede Globo onde conheci pessoas extraordinárias, algumas inesquecíveis. Comecei a escrever para a televisão em 1982, quando o Abujamra estava montando comigo Madame Pommery, no Espaço Govinda, e me contou que o Walter Avancini estava criando um Núcleo Paulista de Dramaturgia, e que ele, Abu, havia feito uma ponte entre nós. Nessa época, eu trabalhava como redator de publicidade da Rede Globo, no departamento de marketing, na Alameda Santos em São Paulo. Depois de nossa conversa, Avancini me colocou em contato com Luciano Ramos, responsável por uma série de programas, como Caso Verdade e outros. Paralelamente à minha atividade como publicitário comecei a escrever alguns episódios para o Caso Verdade. O primeiro que escrevi foi censurado. Contava uma história real, mas foi limado. Era a história de um homem que tinha passado muito tempo preso e quando sai do Carandiru, não consegue sobreviver porque não arruma um emprego, a família não o aceita e ele então decide cometer um crime para voltar para a cadeia. O narrador era o próprio criminoso que contava sua história na cela do Carandiru. Acabou sendo censurado, não pela Rede Globo, mas pela Censura Federal. Isso em 1982. Logo depois fui para a Fundação Roberto Marinho onde desenvolvi um projeto maravilhoso chamado Zero a Seis, com o Ricardo de Almeida, que já faleceu. Era tão querido. Filho do Mano-el Carlos e grande comediante. Era um projeto institucional sobre a educação dos bebês, da Fundação em parceria com o Ministério da Educação e Cultura (MEC). Era muito gostoso porque a equipe era ótima e tinha ainda a Sílvia Magaldi, Hugo Barreto, pessoas muito interessantes. Havia um formato mais original. Por exemplo, para se falar de amamentação, a gente chamava uma cantora conhecida ou uma atriz que daria seu depoimento. Sobre música popular, havia depoimentos de cantores, músicos. O programa-piloto, que deu origem a toda a série, foi dirigido pela Denise Saraceni com quem eu voltaria a trabalhar anos depois, em novelas. Começaram a ocorrer algumas coincidências. Dionísio Poli, que na época era o supervisor comercial da Globo, um posto importante dentro da emissora, entrou na minha sala e perguntou: O que é que você está fazendo aqui? Eu trabalho para vocês, eu disse. Você vai trabalhar para nós, mas em outra área, você vai para a teledramaturgia. Eu disse ao Dionísio que eu não sabia escrever novelas. Naquela época encontrei Walter George Durst, um lorde, uma das pessoas mais sábias, elegantes e carinhosas que eu já conheci e que me incentivou muito. Tenho uma saudade imensa do Durst. Em 1984, Walther Negrão me convidou para trabalhar com ele em Livre pra Voar, novela dirigida por Wolf Maia e gravada em Poços de Caldas. Na verdade, o Jayme Camargo era quem iria colaborar, mas ele tinha outros projetos, depois acabou indo para a Bandeirantes e para Portugal. Eu entrei, sem saber nada e o Negrão disse: Vem cá que eu te ensino. Em 1985, voltei a colaborar com o Negrão numa novela que considero uma das melhores que a Globo já fez, chamada Direito de Amar, baseada numa novela radiofônica da Janete Clair, dirigida pelo Jayminho Monjardim. Foi uma experiência inesquecível. Era uma novela linda, tinha Lauro Corona, Glória Pires, Carlos Vereza, Carlos Zara, Célia Helena, Ittala Nandi, Elias Gleiser, um elenco fantástico. Em 1986 faço minha primeira novela como autor titular, De Quina Pra Lua, a partir de uma sinopse do Benedito Ruy Barbosa, dirigida por Attílio Riccó e Mário Márcio Bandarra. Houve uma cumplicidade muito boa com o Mário Márcio, um diretor muito sensível com quem eu espero trabalhar novamente. Ele é realmente especial. Tem uma forma de trabalho tão generosa, delicada, bonita, uma grande pessoa. Entre 1986 e 1989 continuei escrevendo Casos Verdade, e em 1989 fui co-autor do Lauro César Muniz em O Salvador da Pátria, que eu considero uma das novelas mais importantes da televisão brasileira dos últimos tempos, com Lima Duarte, Maitê Proença, Luiz Gustavo, Susana Vieira e um elenco excepcional. O Salvador da Pátria teve um processo muito tumultuado por causa do momento político que estávamos vivendo. Foi a ascensão da Era Collor. Foi muito bom trabalhar com o Lauro porque havia muita garra. Ao mesmo tempo, eu estava com a Regina Duarte, Manoel Carlos, Marta Góes, Walcyr Carrasco e Guga de Oliveira, gestando uma série de programas chamada Joana. Era uma produção independente, que acabou indo ao ar pela Bandeirantes, e depois foi comprada pelo SBT. Aconteceu uma coisa muito bonita porque a Regina resolveu dirigir e sua experiência de direção se deu com um episódio que eu tinha escrito. Ela se revelou uma ótima diretora. O casal central era Regina e o falecido Rodrigo Santiago, duas pessoas que eu amo. Rodrigo foi um ator muito especial com quem sempre tive prazer em trabalhar. Ele tinha uma grande capacidade de entendimento – o que eu chamo de inteligência cênica, muito acentuada. Foi uma pena que esse projeto não tenha tido um desdobramento maior. Em 1990 começa minha parceria com Sílvio de Abreu, com quem fiz Rainha da Sucata, a primeira de muitas. Um encontro que transcende o profissional. Temos construído ao longo desses anos todos uma amizade sólida, baseada no respeito mútuo. Estou sempre aprendendo com Sílvio de Abreu e não foram poucas as vezes em que sua sensibilidade e generosidade me apontaram o norte, os caminhos corretos a seguir. Se eu disse que aprendi o bê-á-bá da teledramaturgia com Walther Negrão, eu me pós-graduei com Sílvio de Abreu. Em 1991, foi a vez de Salomé, de Sérgio Marques, com minha co-autoria e a de Elizabeth Jhin, dirigida pelo experiente Herval Rossano, mais um trabalho que me deu imenso prazer. Em 1992, eu e Maria Adelaide Amaral nos unimos ao Sílvio para fazer Deus nos Acuda – eu faço questão de dizer que todas elas são novelas do Sílvio de Abreu porque muitas vezes as pessoas confundem por ter vários co-autores. Era uma comédia romântica muito divertida com Cláudia Raia e Edson Celulari. Foi também o início de minha parceria com Maria Adelaide em televisão. Em 1995, o trio ternura se reúne novamente: Sílvio, Maria Adelaide e eu, e escrevemos A Próxima Vítima, uma das novelas de maior audiência que a Rede Globo teve até hoje. Parou o Brasil. Eu me lembro que no dia 3 de novembro daquele ano, quando o último capítulo ia ser exibido, seria revelado quem era o serial killer, era aniversário do meu sobrinho Renato, que era criança, e a família toda estava em casa. Não houve festa enquanto o capítulo não foi exibido. O aniversário do meu sobrinho começou quase às 11 horas da noite porque todos queriam saber quem era o assassino, no caso o Cecil Thiré. Depois refizemos o final para que a Rede Globo pudesse vender no exterior. Até hoje é uma das novelas mais vendidas. O Sílvio teve uma capacidade incrível de armar a novela de modo que houvesse muitos suspeitos e que qualquer um deles fosse absolutamente convincente. Em 1994 trabalhei pela primeira vez com Gilberto Braga em Pátria Minha. Foi muito interessante porque o tema da novela era muito consistente. Abordava a questão dos imigrantes brasileiros em Nova York, o sofrimento todo. O projeto foi muito enriquecedor e trabalhei com pessoas que eu amo. Leonor Bassères, que infelizmente morreu, foi durante toda a minha trajetória dentro da Globo, uma grande companheira. A maneira carinhosa com que eu fui acolhido na emissora passa muito pela Leonor. A maneira como ela me abraçou, como ela me levou para essas pessoas tão queridas, Gilberto Braga, Ângela Carneiro, Sérgio Marques. Gilberto acabou se tornando um amigo muito especial. Além de grande autor é uma das pessoas por quem mais tenho carinho dentro da Rede Globo. Minha segunda novela como autor-titular, O Amor está no Ar, de 1997, teve direção de Wolf Maya e Ignácio Coqueiro. Passou por uma série de problemas, porque o Brasil estava vivendo um momento complicado, a Globo num momento de transição, e isso fez com que a novela fosse um pouco tumultuada, mas, ao mesmo tempo, foi a que lançou Rodrigo Santoro como galã. Isso já tem uma importância fundamental e trabalhar com o Rodrigo foi muito bom. Havia também Eriberto Leão, que fez um ótimo trabalho em Cabocla; Betty Lago, de quem gosto muito; Nicette Bruno, que é do meu coração; Nuno Leal Maia e tantos outros. Durante um certo tempo a novela ficou como um vaso de antúrios na prateleira, um pouco esquecida. Até que há pouco tempo, a Globomarcas entrou em contato comigo porque, reanalisando o produto, eles viram que a audiência havia sido muito boa, o share bastante significativo e a novela está listada para entrar na série Vale a Pena Ver de Novo. A trama da novela é de fato muito boa, as pessoas envolvidas vestiam a camisa e trabalhar com Ignácio Coqueiro é o máximo. Ele é um diretor muito atento, era sua primeira direção-geral, ele e o Wolf sempre empolgados. Em 1998, trabalhei com o Sílvio de Abreu novamente, em Torre de Babel, uma novela que eu considero emblemática não só dentro do percurso pessoal do Sílvio, mas dentro da trajetória da Televisão Brasileira. É uma novela muito importante, muito. Ela provocou uma série de polêmicas, deu o que falar, mobilizou o País. Havia a questão das lésbicas interpretadas por Christiane Torloni e Silvia Pfeifer, do drogado que Mar-cello Antony fazia divinamente, o personagem do Tony Ramos, o Clementino, um homem que passa 20 anos gestando sua vingança dentro da cadeia, contra o personagem do Tarcísio Meira. A novela tocava em pontos muito sensíveis da sociedade brasileira. Orgulho-me muito de ter participado desse projeto. Uma novela do Sílvio de Abreu que ele compartilhou comigo e com Bosco Brasil, e com direção do Carlos Manga e da Denise Saraceni. Em 2000, faço minha terceira novela como autortitular, uma parceria minha com Gilberto Braga. Força de um Desejo foi um primor e um sucesso de crítica. O cuidado que tiveram em termos de reconstituição de época nessa novela, só vi novamente na minissérie Um só Coração. A iluminação e a direção de arte eram belíssimas. A direção do Mauro Mendonça Filho era baseada em referências sofisticadas, como os filmes Barry Lyndon, de Stanley Kubrick; O Leopardo, de Luchino Visconti; e A Época da Inocência, de Martin Scorsese, que serviram de inspiração nos detalhes. Tive o prazer de ter a Sônia Braga, o que foi fantástico, porque até então eu me colocava na posição de tiete mesmo. Ela veio ao Brasil para gravar os primeiros 18 capítulos. Além de ser uma grande atriz, é uma pessoa encantadora, e no elenco talentosíssimo havia Malu Mader, Cláudia Abreu, José Lewgoy, Paulo Betti, Denise Del Vecchio, Louise Cardoso, Chico Diaz, Fábio Assunção só para citar alguns... No ano seguinte, fomos eu e Bosco Brasil novamente trabalhar com Sílvio de Abreu, na novela mais polêmica da televisão brasileira, A Incrível Batalha das Filhas da Mãe no Jardim do Éden, onde havia a Ramona, personagem transexual da Cláudia Raia. Foi uma novela que me deu muito prazer, em que podíamos experimentar tudo. Lamentavelmente houve uma rejeição, não sei até que ponto, mas o fato é que a novela acabou sendo cortada pela metade. Quando eu escrevo para a televisão, às vezes tento predefinir em elenco, às vezes não. Então, quando não tenho esse casting, imagino um. Por exemplo, para fazer um determinado papel, eu escrevo para aquele ator ou aquela atriz que está na minha cabeça. Às vezes é complicado quando o ator escalado não coincide com quem você ha-via imaginado inicialmente. Leva um tempo até você se acomodar, desvestir aquele personagem e vesti-lo com a pele do outro ator. Ao mesmo tempo é interessante. Eu acho que os atores são mágicos porque a televisão, pelo próprio ritmo e sua configuração, solicita que você não grave na seqüência, grave por cenário, e isso faz com que o ator tenha que compor o personagem sem a cronologia. Nós escrevemos na ordem, mas para o ator é mais complicado e para o diretor também. No teatro isso não acontece. Eu passei anos achando que no Feliz Ano Velho ninguém faria o papel do Marcelo Rubens Paiva tão bem quanto Marcos Frota. Quando ele parou, na remontagem 20 anos depois, e isso já estava combinado, Cláudio Fontana assumiu e eu comecei a achar que o Cláudio tinha nascido para aquele papel. O teatro oferece outro tipo de disponibilidade do ator. Em 2003, fiz Um Só Coração com Maria Adelaide Amaral, uma experiência esplêndida, um marco na teledramaturgia brasileira. Foi a primeira vez que a história de São Paulo foi contada pelo viés cultural e com um rigor poucas vezes visto. Trabalhar novamente com Maria Adelaide, depois de tantos anos, foi um resgate de histórias de vida desde os nossos tempos vividos na Editora Abril. Eu vejo hoje que em mais de 20 anos de Rede Globo nunca parei de trabalhar. É uma produção absurda, às vezes me pergunto como eu consegui... Capítulo XV Um Capítulo por Dia Pouca gente tem a dimensão do que é escrever para a televisão, do esforço que isso demanda. Nem eu tinha, quando comecei. E hoje está tudo mais fácil, com computador, Internet, vários coautores e colaboradores. Quando comecei, com o Walther Negrão em Livre Pra Voar, em 1984, a gente escrevia usando a velha e boa máquina de escrever, com carbono. E corria contra o tempo para mandar o capítulo para a produção. Normalmente ia por malote e não por e-mail como hoje. Sei lá quantas vezes perdemos o horário, e tínhamos de correr até o aeroporto de Congonhas, na esperança de encontrar algum conhecido que levasse o capítulo para o Rio de Janeiro, onde a produção já estaria esperando. Os recursos à disposição do nosso trabalho se aperfeiçoaram. E ninguém se permite amadorismos, por exemplo. É coisa séria. A telenovela é o grande produto da televisão brasileira, o mais importante. Foi se sofisticando cada vez mais. Felizmente a tecnologia dá um suporte mais eficaz para que os autores consigam produzir. Até hoje eu só trabalhei na Rede Globo, e todo mundo conhece o alto padrão de qualidade das novelas da emissora. Por isso, não é exagero dizer que, quando se começa uma novela, a vida pára por um ano. Tudo passa a girar em torno das tramas, das histórias, dos personagens. E raramente essa criação é protegida. Há muita pressão por parte da imprensa, por parte dos índices de audiência. O espectador brasileiro é muito inteligente e sensível. Ele não aceita qualquer coisa. A novela, mesmo baseada no folhetim, no melodrama, tem de trazer algo novo, tem de estar sincronizada com o pensamento do público. É isso que provoca a empatia, a adesão das pessoas ao que você está criando, e a emissora produzindo. É tão difícil falar de como se escrever uma novela, como escrever a própria. Não há regras. O mais importante é ter em mãos uma trama central forte, que prenda a atenção do espectador, que provoque reações nele, e que esse universo multifacetado que vai sendo armado em volta desse tema principal seja convincente, tenha emoção, humor, ação... Hoje é praticamente impossível escrever uma novela sozinho. Daí o time de co-autores, colaboradores, pesquisadores, todos procurando uma linguagem comum, uma forma de trabalho que passe sempre a idéia de uniformidade, sem discrepâncias, sem solavancos. O autor-titular é o responsável pela estrutura, pela condução da novela, mas não consegue levar sua história sem seus co-autores, como um piloto de avião não dirige a aeronave sem sua equipe. O ritmo é frenético e implacável. Você tem de entregar seis capítulos por semana custe o que custar, ou prejudica um esquema de produção que abrange centenas de pessoas. Pessoalmente eu acredito muito pouco na inspiração. Ela existe quando você ainda está criando a sinopse, mas depois que a novela começa é pura transpiração! Por isso, eu costumo anotar qualquer idéia que apareça em minha cabeça, qualquer detalhe que eu observe pela cidade, nas pessoas. Tudo isso pode vir a me servir. É material de trabalho. Eu prefiro escrever à noite. Varo a madrugada no computador. Há vários autores que trabalham assim, como o Gilberto Braga, o Walcyr Carrasco. Há outros que são diurnos, como o Sílvio de Abreu, a Maria Adelaide Amaral, o Walther Negrão. Escrevo com calma, mesmo sabendo que são 30 páginas por dia. E quando me bate o cansaço, ou um branco qualquer, eu paro, saio de casa mesmo de madrugada, vou até a padaria da esquina, tomo um café, ou ouço um pouco de música e depois retomo o trabalho. Acontecem acidentes, como o computador dar pau, a gente apagar alguma coisa por engano, faltar energia. É complicado. Durante um ano o autor não tem condições de fazer mais nada a não ser escrever a novela. E estar sempre antenado, vendo se o púbico está seguindo a história, quais personagens foram bem aceitos, quais foram rejeitados, mudar a rota de algumas tramas. Apesar de tudo isso, há compensações. A novela é viva. O que você escreve é visto por milhões de pessoas, que dão palpite, que gostam, que não gostam, enfim, que interagem com sua criação. A minissérie tem um ritmo mais calmo. Mas há o outro lado, que é o do rigor. Principalmente quando se trata de uma minissérie como Um Só Coração, quando Maria Adelaide Amaral e eu checávamos exaustivamente cada um dos fatos citados, cada uma das referências históricas, para que não houvesse erro algum. Já fiquei dias sem comer, sem descansar, sem ver ninguém, por conta de mudanças nas novelas, de correções e alterações. O único momento em que eu paro é quando a novela entra no ar. Aí eu viro espectador. Gosto de assistir junto com todo o público, no horário certo. Só gravo quando não há outra saída. O engraçado é que, antes de escrever novelas, eu não me interessava muito por elas. Hoje eu procuro ver todas as que estão no ar. Claro que só dá pra fazer isso quando não estou escrevendo nenhuma. Como autor-titular, co-autor ou colaborador, não tenho idéia de quantas páginas eu já escrevi na vida. Mas, com certeza, elas formam uma pilha imensa. E, por mais duro e difícil que seja esse trabalho, quando a novela acaba fica um buracão, um vazio enorme. De repente, todos aqueles personagens foram embora, aquele mundo acabou, você ficou sozinho de novo! Capítulo XVI Pai e Mãe Tive sorte de ser filho de pais liberais. Como eu disse antes, papai era um grande contador de histórias, médico, historiador, escreveu alguns livros fundamentais para se entender o que é a formação do interior do Estado de São Paulo. E eu falo com distanciamento crítico, não tenho aquela postura de filho falando do pai. No livro No Velho Botucatu ele mostra como a cidade se formou, como uma cidadezinha de boca de sertão se desenvolve, sofre a influência do baronato do café, das diversas imigrações, como a italiana e a libanesa, tem a questão da Revolução de 32. Ele também escrevia crônicas para jornais. Ele recuperava para a gente histórias do repertório popular brasileiro. Ele nos contava a do Saci-Pererê, por exemplo, de uma maneira tão pessoal que pareciam histórias dele e isso tornava a literatura mais saborosa. Eu devo ao meu pai o primeiro Monteiro Lobato; é tão importante ouvir desde criança que ler é bom, que enriquece interiormente. A preocupação com a educação dos filhos era prioritária, ele dizia que queria deixar uma formação consistente para os filhos. O círculo de amigos do papai acabou me dando um suporte intelectual muito forte. Hoje, principalmente para fazer a minissérie Um Só Coração, acabei recorrendo muito a esse círculo de amigos dele. O Francisco Marins, Hernâni Donato, as memórias da Sra. Leandro Dupré, que foi vizinha de minha família. Botucatu é um celeiro de intelectuais, vários saíram de lá: Leilah Assumpção, minha prima. Rubens Rodrigues Torres Filho, para mim um dos maiores poetas vivos, do porte de um João Cabral de Mello Neto. Os escritores Ibiapaba Martins e Cornélio Pires. O folclorista Alceu Maynard de Araújo. Os músicos Angelino de Oliveira, Raul Torres e Serrinha. Perdi meu pai quando eu tinha 29 anos. A relação com ele era muito boa, mas ele foi meu pai-avô, porque quando eu nasci ele tinha quase 50 anos e era uma relação muito mais bacana intelectualmente do que emocional, afetiva. Minha mãe foi uma mulher que num determinado momento, quando meu pai morre, assume o matriarcado. Não só com os filhos, mas com a sobrinhada, as cunhadas. A família passa a girar em torno de minha mãe e ela encarna mesmo esse papel com grande dignidade. Ela sempre teve com os filhos uma relação limpa, aberta, muito carinhosa. Ela era aquele tipo de mulher que pegava o telefone todos os dias para saber dos filhos. Ela tinha codificado a memória do telefone de uma maneira muito engraçada, por ordem de idade. Ana Maria, a primogênita era memória 1, o número 2 era Maria Amélia, Sebastião era o 3, eu era o 4, José Roberto 5, Maria Isolina 6 e Paes o número 7. Além de sua irmã Myrthes, que era o número zero. Ela era muito moderna. Com oitenta e poucos anos, minha mãe resolveu ir para o computador, e era um tal de e-mail pra cá e e-mail pra lá, ela navegava na Internet e eu brincava com ela, dizia: Mamãe, não vá entrar em sala de bate papo erótico. Se eu pego a senhora vai ficar feio! Ela mandava os e-mails e já telefonava para comunicar o que tinha acabado de escrever. Era deliciosa. A saída da minha mãe da vida de todos nós foi um golpe duro. Nós nos apegamos muito um ao outro. O vazio fez com a gente se agarrasse como gatos para tentar se segurar emocionalmente. Nada supre a capacidade que minha mãe tinha de distribuir o carinho sem pieguice. O carinho dela vinha da maneira mais natural e mais simples do mundo. Era uma coisa orgânica. Meus primos sentem isso também. Isso é uma trajetória feminina na minha família, porque quando minha avó morreu, também aconteceu isso. Minhas irmãs assumem hoje o papel de cuidar dos irmãos. Foi muito difícil voltar a escrever depois dessa perda. Não que tivesse bloqueado meu processo criativo, bloqueou minha vontade. Perdi minha melhor espectadora. É como perder o público mais fiel, mais cúmplice. Quando morre a mãe, a gente reage como criança, como se não tivesse crescido. O luto foi longo e eu entendi que era necessário ir muito fundo nesse luto. Todos nós fomos, os irmãos todos. Não era uma coisa só minha. Hoje eu tenho uma imensa saudade da minha mãe, mas sei que ela detestaria saber que ficamos todos nos apegando sem retomar a vida cotidiana. Depois de um tempo, escrevi a minissérie Um Só Coração. Capítulo XVII A Coragem que Move E a que comove. Praticamente não parei de escrever desde que comecei. Mesmo sob a Ditadura Militar, eu tinha tanta raiva e tanto ódio dos militares que eu me recusava a me policiar. Eu achava que se eu me policiasse eu estaria cedendo mais do que o que eu já era obrigado a ceder. Isso era talvez um pouco de inconsciência, porque eu não sabia até que ponto minha atitude provocaria algum tipo de conseqüência ou não. Sempre tive esse fluxo de criação. Em 1977, mal estava se desenhando a questão da Anistia, escrever uma peça como A Farsa da Noiva Bombardeada, mesmo repleta de metáforas, eu estava falando de Salvador Allende, do bombardeio do Palácio La Moneda, do Golpe Militar no Chile em 11 de setembro de 1973, sem pudores, sem medo. E mais destemidos eram o Márcio Aurélio e os atores. No programa de Tietê Tietê, há um manifesto que o Edélcio Mostaço redigiu, em que nos intitulávamos guerrilheiros culturais e dizíamos culturais para não dizer políticos. Mas nós assumíamos a guerrilha cultural como a única forma de sobrevivência. Era uma forma de participar, embora alijados completamente de todo o processo. O Teatro foi a grande fonte de resistência contra a Ditadura, isso é inegável. O Teatro e a Música Popular. O Cinema lamentavelmente sucumbiu, e quando eu penso na importância de um Gianfrancesco Guarnieri, um Vianinha, o Chico Buarque, Chico de Assis, Plínio Marcos, que resistiram, escreveram debaixo de um tacão, vejo que todos eles foram fundamentais para a luta pela Democracia. Censurados, perseguidos, presos e resistentes. A minha geração, que pegou o começo do vácuo, sabia que tinha que continuar escrevendo. Era vital. Tem uma coisa que eu não sei se acontece com os outros autores, mas a única maneira em que me sinto plenamente no mundo, sendo alguém dentro do mundo, e não alguém no sentido da fama ou do reconhecimento, é estar exercendo meu ofício. Acho que para os atores é assim também, eu percebo. Não há explicação. A psicanálise me ajudou profundamente, foi uma coisa maravilhosa, principalmente com o Leopold Nosek, porque ele tem um forte lado artístico, ele tem uma visão da arte muito pessoal. Quando o Nosek fez aquele trabalho estupendo no Masp sobre a ligação de Freud com os Modernistas, me dei conta de que ter um analista desse porte é algo profundo. Isso é um privilégio. Outros analistas que eu tive que também foram muito importantes para mim até chegar no Nosek. É como se eu estivesse me preparando para chegar até ele. Foi o grande encontro, aquele em que eu entendi o que é o processo analítico, que dura a vida toda, não pára nunca, é um casamento. Eu já ouvi pessoas dizerem que nós precisamos de nossas neuroses para alimentar a criatividade. Não acredito nisso. Pelo menos para mim, eu comecei a criar de uma maneira mais gratificante a partir do momento em que eu comecei a me conhecer mais. O processo psicanalítico me ajudou muito no processo de criação. É claro que houve aquele momento complexo que todos passam, que é aquela fase em que você quer analisar tudo, em que tudo é julgado por esse crivo, e essa transferência é necessária e acaba. Como eu sempre deixei minha loucura escoar, sem ameia, nunca tive a preocupação de ficar segurando minha loucura, ela escorreu e continua escorrendo para o palco de uma maneira muito solta. Tenho um lado muito disciplinado desde criança. E a disciplina, por exemplo, que a televisão exige, me faz bem. É um lado meu quase jesuítico. Ter horários, cumprir os horários. Se tiver que ficar 20 horas escrevendo no computador, eu fico de bom grado. O processo de edição do DVD da minissérie foi assim também. Maria Adelaide tem o mesmo jeito que eu nesse aspecto. Por isso nos completamos, ela é disciplinada, delicada, e conseguimos criar uma dobradinha que funciona de uma maneira muito orgânica e respeitosa. Um entende o outro, o limite do outro. Capítulo XVIII Meus Dois Amores Eu não perco de vista uma coisa muito positiva e muito importante. Desde o início eu consegui separar e foi minha salvação. Tenho dois veículos, o Teatro e a Televisão, e esses dois veículos obedecem a critérios totalmente diferentes. Eu não posso misturar os departamentos. Quando eu escrevo para Televisão, eu tenho um código, e quando escrevo para Teatro tenho outro. É fundamental saber. Eu mesmo crio isso, não é a emissora que impõe, sou eu que estabeleço. Obviamente o autor se adapta às regras que existem em função do próprio veículo. Elas são criadas pela relação do veículo com o público, porque a Televisão entra na casa das pessoas e o Teatro pede que você saia de casa, vá até a sala de espetáculos, compre um ingresso. Você vai atrás do teatro e a televisão está ali, na tua casa. Há duas maneiras de lidar com isso. A primeira é quando você abandona um veículo, opta pelo outro e se dedica integralmente, ou lida com os dois ao mesmo tempo. Maria Adelaide Amaral, Bosco Brasil, Lauro César Muniz e muitos outros lidam com os dois e não sei como é para eles. Para mim, no Teatro eu me permito o tempo, o meu tempo próprio. E na Televisão eu me adapto ao tempo da emissora. Eu, aliás, me adapto muito bem a todas as situações porque amo o que faço. Eu me assusto um pouco com o que as pessoas chamam de fama. Eu nunca sei a diferença entre fama e celebridade. Tenho horror a essa palavra, com todo o respeito e o amor que eu tenho pelo Gilberto Braga, enfim não foi ele que inventou a palavra. Mas é como dizia Andy Warhol, são os tais 15 minutos de fama, sucesso é outra coisa. É preciso saber administrar muito bem para que isso não limite a pessoa. Há um lado extremamente prazeroso do reconhecimento e qualquer pessoa gosta de ver seu trabalho respeitado, ou não estaria se expondo. Pode-se fazer como alguns escritores que se recolhem no mato ou em alguma cidade e não aparecem. É preciso ter muita lucidez, porque a partir do momento em que você se torna uma pessoa mais exposta, fica mais difícil preservar a intimidade. Emocionalmente também é complicado de se ligar às pessoas, é difícil separar aquelas que se aproximam porque você é você, porque elas querem alguma coisa e isso dói. Dói quando você, por exemplo, estabelece uma ponte, acha que criou um vínculo de amizade e percebe que era apenas um interesse. Existe um caráter que é muito efêmero nisso tudo e que pode durar o tempo em que se está no ar. Eu participei de um debate uma vez, com Plínio Marcos, Carlos Alberto Soffredini, uma platéia grande, e eu estava escrevendo Força de um Desejo. Alguém me fez uma pergunta assim: Depois de tantas novelas, você não pensou em escrever teatro? Como diz um amigo meu, eu fiquei bege, e aí o Alberto Guzik respondeu por mim: Acho que depois de escrever muito teatro ele resolveu escrever novelas. Isso dá a dimensão de que o nosso trabalho é igual ao de qualquer outra pessoa. Não vejo diferença. É tudo uma questão de ofício, da tua capacidade de fazer bem alguma coisa, de tentar fazer bem alguma coisa. Há uma coisa que é a vocação ao mesmo tempo, mas vi que nós todos artistas, atores, escritores, criadores, não somos seres diferenciados. Somos todos iguais enquanto trabalhadores, no sentido de que todos somos importantes na construção de alguma coisa. Todos queremos estar na vida de uma maneira ou de outra e estar bem. Eu me considero feliz com o que eu faço. Se eu tivesse exercido minha profissão de advogado eu seria infeliz. Eu poderia até ser um bom advogado, gosto de Direito, saberia lidar com leis e códigos, mas não seria feliz. Eu não teria a possibilidade dessa criação toda, de soltar meus bichos todos como eu solto no Teatro e na Televisão. E quando eu vou para o computador para colocar todas as minha dúvidas e as minhas questões, e ao mesmo tempo, minhas felicidades, meus ódios e minhas delicadezas, fazer esse bolo e depois confeitar, colocar as velinhas e repartir esse bolo, então sim eu me sinto pleno. E um sujeito de sorte por estar fazendo isso. Histórico Teatro 2004 A Javanesa (em produção) Elenco: Leopoldo Pacheco. Trilha Sonora: Fernando Esteves – Luz: Márcio Aurélio – Cenários: Márcio Aurélio – Figurinos: Leda Senise – Produção: Bel Gomes – Direção: Márcio Aurélio A Cabeça – Teatro Sesc – Belenzinho Elenco: Débora Duboc, Elias Andreato, Eucir de Souza. Trilha Sonora: Márcia Abujamra – Luz: Wagner Freire – Cenários: Márcio Medina – Figurinos: Leopoldo Pacheco – Programação Visual: Sesc – Belenzinho – Produção: Sesc – Belenzinho – Direção: Márcia Abujamra. 2002 A Ponte e a Água de Piscina – Centro Cultural Banco do Brasil – SP Elenco: Walderez de Barros, Cláudio Fontana, Vera Zimmermann, Nábia Villela, Edu Reyes Trilha Sonora: Gabriel Villela – Luz: Guilherme Bonfanti – Cenários: J.C. Serroni – Figurinos: Gabriel Villela – Programação Visual: Daniel Ramos Maia – Produção: Cláudio Fontana – Direção: Gabriel Villela Abzoluta (Monólogo) Elenco: Francarlos Reis Direção: Marco Antônio Rodrigues 2001 Pólvora & Poesia – Centro Cultural Banco do Brasil – SP e Teatro Sesc – Copacabana – RJ Elenco: João Vitti, Leopoldo Pacheco, Fernando Esteves. Trilha Sonora: Alcides Nogueira – Luz: Márcio Aurélio – Cenários e Figurinos: Gabriel Villela – Programação Visual: Gal Oppido – Produção: Claudio Fontana – Direção: Márcio Aurélio 2000 Feliz Ano Velho – Tuca – SP, Teatro Nelson Rodrigues – RJ Elenco: Marcos Frota/Cláudio Fontana, Denise Del Vecchio, Genézio de Barros, André Frateschi, Márcia Brasil, Maria Ribeiro/Juliana Betti Música de: André Frateschi e Adilson Barros – Trilha Sonora: Tunica – Luz: Ney Bonfante – Cenários: Ronald Teixeira, baseados em Kalil Farran. Figurinos: Beth Filipecki – Programação Visual: Hélio de Almeida – Produção: Casa da Gávea Assistência de Direção: Denise Del Vecchio Direção: Paulo Betti 1997 Ventania – Centro Cultural Banco do Brasil – RJ, Tom Brasil. Elenco: Eriberto Leão, Sílvia Buarque, Lourival Prudêncio, Davi Taiu, Alexandre Schumacher, Malu Valle, Rogério Romera. Trilha Sonora: Luís Sérgio Ramos – Corpo: Adriana Bonfatti – Preparação Vocal: Babaya – Luz: Maneco Quinderê – Cenários e Figurinos: Gabriel Villela – Programação Visual: Andréia Resende – Assistência de Direção: Caju Ribeiro e Luís Sérgio Ramos – Produção: Centro Cultural Banco do Brasil – RJ – Direção: Gabriel Villela 1996 Gertrude Stein, Alice Toklas & Pablo Picasso Centro Cultural São Paulo Elenco: Nicette Bruno, Clarisse Abujamra, Francarlos Reis. Música de: André Abujamra – Luz: Márcio Aurélio – Cenários: Cuca Petit e Irmãos Campana – Figurinos: Cuca Petit – Programação Visual: Francesc Petit – Produção: Fodidos e Privilegiados – Direção: Antônio Abujamra e Márcio Aurélio 1995 As Traças da Paixão – Teatro Ruth Escobar, Centro Cultural S. Paulo Elenco: Walderez de Barros, Cláudio Fontana Luz: Márcio Aurélio – Trilha Sonora: Alcides Nogueira e Roberto Ribas – Corpo: Vivien Buckup – Cenários: Márcio Aurélio – Figurinos: Leda Senise – Visagismo: Westerley Dornelas – Programação Visual: Washington Gonzales – Produção: Francisco Marques Produções Artísticas – Assistência de Direção: Washington Gonzales – Direção: Márcio Aurélio 1991 Florbela Elenco: Denise Del Vecchio, Luciano Chirolli/Carlos Martins, Bri Fiocca, Christiane Rando, Eloisa Elena, Helena Bagnoli, Marco Stocco/Décio Pinto Trilha Sonora e Música de: Cleston Teixeira – Luz: Ney Bonfante – Cenários: Marcos Pedroso – Figurinos: Fernanda Fernandes – Programação Visual: Stefan Kolumban – Produção: Talento e Formosura – Assistência de Direção: Carlos Martins – Direção: Cibele Forjaz 1990 Antares Elenco: Bri Fiocca, Walter Breda, Norival Rizzo, Fernando Neves, Plínio Soares, Luzia Cameron, Cássia Guindo, David Leroy, Júlia Gomes, Marcelo Andrade e Carlos Meceni Música de: Gustavo Kurlat – Trilha Sonora: Zero Freitas e Márcio Ribeiro – Cenários e Figurinos: Márcio Tadeu – Luz: Wagner Freire – Pesquisa: Mariangela Alves de Lima – Produção: Cooperativa Paulista de Teatro – Assistência de Direção: Noemi Marinho – Direção: Francisco Medeiros 1989 Ópera Joyce – Espaço Off, TBC Elenco: Vera Holtz, João Carlos Couto, Miguel Magno Música de: Hélio Ziskind e Paulo Tatit – Luz: Cibele Forjaz – Cenários: Márcio Aurélio – Figurinos: Leda Senise – Programação Visual: José Pequeno Neto – Produção: Cooperativa Paulista de Teatro e Núcleo Joyce – Direção: Márcio Aurélio 1986 Lembranças da China – Teatro Maria Della Costa Elenco: Denise Del Vecchio, Fernando Bezerra, Noemi Marinho, Mauro de Almeida, Nicola Christensen Trilha Sonora: Otávio Machado – Luz: Ney Bonfante – Cenários: J. C. Serroni – Figurinos: Kalma Murtinho – Programação Visual: Thais Rebello – Produção: Takla Produções Artísticas e Associados – Direção: Jorge Takla 1983 Feliz Ano Velho – Centro Cultural São Paulo, Auditório Augusta Elenco: Marcos Frota, Denise Del Vecchio/Noemi Marinho/Alzira Andrade, Adilson Barros, Lilia Cabral, Marcos Kaloy, Christiane Rando Música de: Sérvulo Augusto – Trilha Sonora: Tunica – Corpo: Mara Borba – Luz: Ney Bonfante Cenários: Kalil Farran – Figurinos: Luiz Fernando Pereira – Programação Visual: Wesley Duke Lee Produção: Cooperativa Paulista de Teatro e Núcleo Pessoal do Victor – Direção: Paulo Betti 1982 Madame Pommery – Espaço Govinda, TBC Elenco: Ciça Camargo, João Carlos Couto, Paulo Maurício, Nelson Escobar, Teca Pereira, Margot Ribas, Marcos Kaloy, Rosália Petrin, Caio Boucinhas, Lúcia Capuani, Marcelo Almada, Márcia Correa Música de: Oswaldo Sperandio – Coreografia: Hugo Rodas – Cenários: Sarah Goldman-Belz e Kalil Farran – Figurinos: Leda Senise – Luz: Francisco Medeiros – Programação Visual: Patrício Bisso e Naum Alves de Souza – Textos do Programa e Estudos Teóricos: Edélcio Mostaço – Produção: Theatro da Província – Sugestão Original da Montagem: João Cândido Galvão – Direção: Antônio Abujamra 1981 Lua de Cetim – Sala Funarte, Teatro Maria Della Costa Elenco: Denise Del Vecchio/Dulce Muniz, Umber-to Magnani, Elias Andreato/Taumaturgo Ferreira, Júlia Pascale, Ulisses Bezerra Cenários e Figurinos: Márcio Aurélio e Elias Andreato – Trilha Sonora: Márcio Aurélio – Luz: Márcio Aurélio – Programação Visual: Elifas Andreato – Produção: Cooperativa Paulista de Teatro – Direção: Márcio Aurélio 1980 Os Filhos do Carcará – Teatro FAAP Elenco: Edith Siqueira, João Carlos Couto, Ciça Camargo, Marcelo Almada, Sérgio de Oliveira, Luiz Guilherme, Júlia Pascale Música de: Zebba Dal Farra – Músicos: Arnaldo Valério, Fábio Oriente, Jean Arnoult, Maurício Zidoi, Sylvio Mazzucca Jr. – Programação Visual: Maurício Friedman – Produção: Os Farsantes – Direção: Márcio Aurélio 1979 Tietê! Tietê! – Estúdio São Pedro Elenco: Ciça Camargo, Edélcio Mostaço, Elias Andreato, Edith Siqueira, Júlia Pascale, Marcelo Almada, João Carlos Couto, Juçara de Morais, Maria Cecília Garcia Trilha Sonora: Márcio Aurélio – Luz: Luiz Marchi Cenário e Figurinos: Luiz Fernando Pereira Programação Visual: Elifas Andreato – Produção: Os Farsantes – Direção: Márcio Aurélio 1978 Tide Moreyra e Sua Banda de Najas – Teatro Cenarte Elenco: Cida Moreyra, Miguel Magno, João Carlos Couto, Marcelo Almada, Maria Lúcia Pereira, Flávio Fonseca, Armando Tiraboschi, Deco D’Antonio, Luiz Carlos Gimenez, Berenice Raulino, Cláudia Alencar, Rosa Pamplona, Maria Lígia Pereira Música de: Natan Marques e Crispim Del Cistia Luz: Márcio Aurélio – Figurinos: Zilah Crisóstomo – Cenários: José Prado – Programação Visual: Victor Nosek – Produção: Pompa & Circunstância Direção: Márcio Aurélio 1977 A Farsa da Noiva Bombardeada – Teatro Cenarte Elenco: Cida Moreyra, Guilherme Marback, Celuta Machado, Miguel Magno/Jair Assumpção, Marcelo Almada, Zilah Cristóstomo, Eliana Gagliardi, Alcides Nogueira Cenários: Zilah Crisóstomo – Figurinos: Zilah Crisóstomo e Rosento Martins – Luz: Márcio Aurélio Trilha Sonora: Márcio Aurélio – Coreografia: Reginaldo de Poly – Programação Visual: José Pequeno Neto – Produção: Pompa & Circunstância Direção: Márcio Aurélio Televisão 2004 Um Só Coração – TV Globo Minissérie de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira. Direção: Carlos Manga, Carlos Araújo, Marcelo Travesso e Ulysses Cruz Elenco principal (em ordem alfabética): Ana Lúcia Torre, Ana Paula Arósio, André Frateschi, Ângelo Antônio, Antônio Calloni, Ariclê Perez, Betty Goffman, Carlos Vereza, Cássia Kiss, Cássio Gabus Mendes, Cássio Scapin, Celso Frateschi, Cláudio Fontana, Daniel de Oliveira, Daniela Escobar, Débora Falabella, Edson Celulari, Eliane Giardini, Erik Marmo, Etty Fraser, Gabriela Hess, Glória Menezes, Helena Ranaldi, Herson Capri, José Rubens Chachá, Juliano Righetto, Leonardo Carvalho, Leopoldo Pacheco, Letícia Sabatella, Lu Grimaldi, Marcello Antony, Marcelo Várzea, Maria Fernanda Cândido, Mika Lins, Mila Moreira, Miriam Freeland, Nina Morena, Pascoal da Conceição, Paula Hunter, Paulo Goulart, Pedro Paulo Rangel, Ranieri Gonzalez, Renato Scarpin, Selma Egrei, Sérgio Viotti, Tarcísio Meira, Tato Gabus, Teodoro Cochrane, Tuna Dwek e grande elenco. Participações especiais de Cleyde Yaconis, Fernanda Montenegro, Paulo Autran, Paulo José, Nydia Lícia e Tônia Carrero. 2002 Vale Todo – TV Globo/Telemundo Recriação em espanhol da novela original Vale Tudo, de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, feita por Yves Dumont, coautoria de Alcides Nogueira, Walther Negrão e Jackeline Vellego. Direção: Wolf Maya Elenco: Itaty Cantoral e grande elenco latino 2001 As Filhas da Mãe (A Incrível Batalha das Filhas da Mãe no Jardim do Éden) – TV Globo Novela de Sílvio de Abreu, co-autoria de Alcides Nogueira e Bosco Brasil. Direção: Jorge Fernando Elenco: Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Raul Cortez, Cláudia Raia, Reynaldo Gianechini, Alexandre Borges, Andréa Beltrão, Francisco Cuoco, Bete Coelho, Lavínia Vlasak, Cleyde Yaconis, Flávio Migliaccio 2000 Um Capricho – TV Globo Adaptação do conto de Arthur Azevedo, para o especial de fim de ano Brava Gente Brasileira. Direção: Guel Arraes e Herval Rossano Com Diogo Vilela, Taís Araújo, Cláudia Lira, Stepan Nercessian, Edson Silva 1999 Força de Um Desejo – TV Globo Novela de Alcides Nogueira e Gilberto Braga, co-autoria de Sérgio Marques, Márcia Prates, Eliane Garcia e Lilian Garcia. Direção: Mauro Mendonça Filho Elenco: Malu Mader, Fábio Assunção, Cláudia Abreu, Paulo Betti, Selton Mello, Denise Del Vecchio, Louise Cardoso, José Lewgoy 1998 Torre de Babel – TV Globo Novela de Sílvio de Abreu, co-autoria de Alcides Nogueira e Bosco Brasil. Direção: Denise Saraceni Elenco: Tony Ramos, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Marcello Antony, Christiane Torloni, Silvia Pfeifer, Reynaldo Gianechini, Cláudia Gimenez, Adriana Esteves, Marcos Palmeira 1997 O Amor Está no Ar – TV Globo Novela de Alcides Nogueira, co-autoria de Bosco Brasil e Filipe Miguez. Direção: Ignácio Coqueiro Elenco: Rodrigo Santoro, Beth Lago, Eriberto Leão, Caco Ciocler, Natália Lage, Nuno Leal Maia, Nicette Bruno, Tierry Figueira, Isabela Garcia 1995 A Próxima Vítima – TV Globo Novela de Sílvio de Abreu, co-autoria de Alcides Nogueira e Maria Adelaide Amaral. Direção: Jorge Fernando Elenco: Tony Ramos, Gianfrancesco Guarnieri, Aracy Balabanian, Tereza Rachel, Cecil Thiré, Yoná Magalhães, Natália do Vale, Marcos Frota, Claudia Ohana 1994 Pátria Minha – TV Globo Novela de Gilberto Braga, co-autoria de Alcides Nogueira, Leonor Bassères, Sérgio Marques e Ângela Carneiro. Direção: Dennis Carvalho Elenco: Marieta Severo, Tarcísio Meira, Eva Vilma, Patrícia Pilar, José Mayer, Fábio Assunção, Cláudia Abreu 1993 Era uma vez... Tereza – TV Globo Especial. Direção: Denise Saraceni Elenco: Regina Duarte, Rodrigo Santiago, Alessandra Negrini, Denise Del Vecchio 1992 Deus nos Acuda – TV Globo Novela de Sílvio de Abreu, co-autoria de Alcides Nogueira e Maria Adelaide Amaral. Direção: Jorge Fernando Elenco: Dercy Gonçalves, Jorge Dória, Edson Celulari, Cláudia Raia, Aracy Balabanian, Cláudio Correa e Castro, Francisco Cuoco, Cláudio Fontana, Luigi Baricelli 1991 Salomé – TV Globo Novela de Sérgio Marques, co-autoria de Alcides Nogueira e Beth Jhin. Direção: Herval Rossano Elenco: Patrícia Pillar, Suzy Rego, Petrônio Gontijo, Lilia Cabral, Carlos Alberto, Imara Reis, Mateus Carrieri 1990 Rainha da Sucata – TV Globo Novela de Sílvio de Abreu, co-autoria de Alcides Nogueira. Direção: Jorge Fernando Elenco: Fernanda Montenegro, Regina Duarte, Tony Ramos, Gianfrancesco Guarnieri, Nicette Bruno, Glória Menezes, Cleyde Yaconis 1989 O Salvador da Pátria – TV Globo Novela de Lauro César Muniz, co-autoria de Alcides Nogueira. Direção: Paulo Ubiratan Elenco: Lima Duarte, Maitê Proença, Luiz Gustavo, Susana Vieira, Francisco Cuoco, Mayara Magri 1986 De Quina Pra Lua – TV Globo Novela de Alcides Nogueira, baseada em sinopse de Benedito Ruy Barbosa. Direção: Attilio Riccó e Mário Márcio Bandarra Elenco: Eva Vilma, Elizabeth Savalla, Agildo Ribeiro, Milton Moraes, Buza Ferraz, Taumaturgo Ferreira, Isabela Garcia, Paulo Betti, Hugo Carvana, Bete Mendes, Odilon Wagner 1985 Direito de Amar – TV Globo Novela de Walther Negrão, co-autoria de Alcides Nogueira, colaboração de Marilu Saldanha. Direção: Jayme Monjardim Elenco: Lauro Corona, Glória Pires, Carlos Vereza, Ittala Nandi, Carlos Zara, Célia Helena, Elias Gleiser, Suzana Faini 1984 Livre Pra Voar – TV Globo Novela de Walther Negrão, colaboração de Alcides Nogueira. Direção: Wolf Maya Elenco: Tony Ramos, Laura Cardoso, Carla Camuratti, Cássia Kiss, Cássio Gabus Mendes, Mi-guel Falabella 1983 O Fruto Verde – TV Manchete Episódio para a série Joana, de Alcides Nogueira. Direção: Regina Duarte Elenco: Regina Duarte e Rodrigo Santiago Indicações e Prêmios 2002 Indicação para o Prêmio Shell/SP por A Ponte e a Água de Piscina 2001 Prêmio Shell/SP por Pólvora & Poesia 2000 Prêmio Especial de Dramaturgia do Festival de Teatro de São José do Rio Preto, SP, pelo con-junto da obra 1998 Indicação para o Prêmio Apetesp/SP, para o Prêmio Shell/SP e Prêmio Mambembe/SP e RJ por Ventania 1996 Indicação para o Prêmio Sharp, para o Prêmio Shell/SP e Prêmio Apetesp/SP por Gertrude Stein, Alice Toklas & Pablo Picasso 1995 Indicação para o Prêmio Shell/SP e Prêmio Ape-tesp/SP por As Traças da Paixão 1992 Indicação para o Prêmio Molière/SP, para o Prêmio Shell/SP e para o Prêmio Apetesp/SP por Antares 1991 Indicação para o Prêmio Molière/SP e Prêmio Shell/SP por Florbela Prêmio Oswald de Andrade de Dramaturgia por Florbela Prêmio Oswald de Andrade de Dramaturgia por In Extremis (inédita) 1989 Prêmio Shell/SP de melhor autor por Ópera-Joyce 1986 Prêmio Governador do Estado/SP por Lembranças da China 1984 Prêmio Mambembe/RJ por Feliz Ano Velho Troféu Inacen/RJ por Feliz Ano Velho 1983 Prêmio Molière/SP por Feliz Ano Velho Prêmio Apetesp/SP por Feliz Ano Velho Prêmio Mambembe/SP por Feliz Ano Velho Troféu Inacen/SP por Feliz Ano Velho 1982 Indicação para o Prêmio Mambembe/SP por Madame Pommery 1981 Troféu Inacen/SP por Lua de Cetim Prêmio APCA/SP por Lua de Cetim Montagens 2003 Gertrude Stein, Alice Toklas & Pablo Picasso e A Ponte e a Água de Piscina selecionadas para montagem pela Secretaria de Estado da Cultura de Curitiba/PR 1999 As Traças da Paixão (versão de Porto Alegre) representou o Brasil no Festival de Teatro de Montevidéu, Uruguai 1997 Gertrude Stein, Alice Toklas & Pablo Picasso representou o Brasil no Festival de Miami, EUA 1995 Feliz Ano Velho representou o Brasil no Festi-val de Teatro de Nova York, organizado por Joseph Papp, no Festival de Teatro do México, no Festival de Teatro de Cuba e no Festival de Teatro de Costa Rica Agradecimentos Adriana Monteiro Antônio Luiz Quintela Bel Gomes Pacheco Jô Soares Mariana Silva Telles Gabus Mendes Rita Sassoon Rodrigo Borro Índice Apresentação – Hubert Alquéres 5 Introdução – Tuna Dwek 13 A Argamassa da Escrita 19 Tchekhov, a Primeira Influência Dramatúrgica 25 Ybytu-katu, os Bons Ares 35 Começa a Prospecção 37 O Mosaico da Escrita 43 Réveillon Visceral 57 Florbela Espanca e a Tragédia da Desagregação Familiar 69 O Século XXI Começa Com Pólvora e Poesia 79 Casulo 85 Parcerias Emblemáticas 89 Cinema, Referência Superlativa 99 Um Lado Visconti 105 Epitáfio em Paris 107 Escrever para Milhões 111 Um Capítulo por Dia 127 Pai e Mãe 131 A Coragem que Move 137 Meus Dois Amores 145 Histórico 149 Agradecimentos 169 Créditos das fotografias Vânia Toledo 12 Acervo Vilmar Ledesma 27 Marcelino Dias 31, 33, 34 Ana Duarte 48 Yolanda Husak 52 João Caldas 55, 66, 67 Stefan Kolumban 68 Maristela Martins 76, 98 Tika Tiritilli 77 Gal Oppido 78, 82, 83, 84 Sérgio K 90,91 Cedoc TV Globo 118, 119, 122, 123 Acervo Tuna Dwek 142, 143 Marcelo Pestana 141, 144 Capa: ilustração sobre foto de Tika Tiritilli Demais fotografias do acervo pessoal de Alcides Nogueira Coleção Aplauso Série Cinema Brasil Alain Fresnot – Um Cineasta sem Alma Alain Fresnot Anselmo Duarte – O Homem da Palma de Ouro Luiz Carlos Merten Ary Fernandes – Sua Fascinante História Antônio Leão da Silva Neto Bens Confiscados Roteiro comentado pelos seus autores Daniel Chaia e Carlos Reichenbach Braz Chediak – Fragmentos de uma Vida Sérgio Rodrigo Reis Cabra-Cega Roteiro de Di Moretti, comentado por Toni Venturi e Ricardo Kauffman O Caçador de Diamantes Roteiro de Vittorio Capellaro, comentado por Máximo Barro Carlos Coimbra – Um Homem Raro Luiz Carlos Merten Carlos Reichenbach – O Cinema Como Razão de Viver Marcelo Lyra A Cartomante Roteiro comentado por seu autor Wagner de Assis Casa de Meninas Romance original e roteiro de Inácio Araújo O Caso dos Irmãos Naves Roteiro de Jean-Claude Bernardet e Luis Sérgio Person Como Fazer um Filme de Amor Roteiro escrito e comentado por Luiz Moura e José Roberto Torero Críticas de Edmar Pereira – Razão e Sensibilidade Org. Luiz Carlos Merten Críticas de Jairo Ferreira – Críticas de invenção: Os Anos do São Paulo Shimbun Org. Alessandro Gamo Críticas de Luiz Geraldo de Miranda Leão – Analisando Cinema: Críticas de LG Org. Aurora Miranda Leão Críticas de Ruben Biáfora – A Coragem de Ser Org. Carlos M. Motta e José Júlio Spiewak De Passagem Roteiro de Cláudio Yosida e Direção de Ricardo Elias Desmundo Roteiro de Alain Fresnot, Anna Muylaert e Sabina Anzuategui Djalma Limongi Batista – Livre Pensador Marcel Nadale Dogma Feijoada: O Cinema Negro Brasileiro Jeferson De Dois Córregos Roteiro de Carlos Reichenbach A Dona da História Roteiro de João Falcão, João Emanuel Carneiro e Daniel Filho Fernando Meirelles – Biografia Prematura Maria do Rosário Caetano Fome de Bola – Cinema e Futebol no Brasil Luiz Zanin Oricchio Guilherme de Almeida Prado – Um Cineasta Cinéfilo Luiz Zanin Oricchio Helvécio Ratton – O Cinema Além das Montanhas Pablo Villaça O Homem que Virou Suco Roteiro de João Batista de Andrade, organização de Ariane Abdallah e Newton Cannito João Batista de Andrade – Alguma Solidão e Muitas Histórias Maria do Rosário Caetano Jorge Bodanzky – O Homem com a Câmera Carlos Alberto Mattos José Carlos Burle – Drama na Chanchada Máximo Barro Luiz Carlos Lacerda – Prazer & Cinema Alfredo Sternheim Maurice Capovilla – A Imagem Crítica Carlos Alberto Mattos Narradores de Javé Roteiro de Eliane Caffé e Luís Alberto de Abreu Pedro Jorge de Castro – O Calor da Tela Rogério Menezes Ricardo Pinto e Silva – Rir ou Chorar Rodrigo Capella Rodolfo Nanni – Um Realizador Persistente Neusa Barbosa Ugo Giorgetti – O Sonho Intacto Rosane Pavam Viva-Voz Roteiro de Márcio Alemão Zuzu Angel Roteiro de Marcos Bernstein e Sergio Rezende Série Crônicas Crônicas de Maria Lúcia Dahl – O Quebra-cabeças Maria Lúcia Dahl Série Cinema Bastidores – Um Outro Lado do Cinema Elaine Guerini Série Ciência & Tecnologia Cinema Digital – Um Novo Começo? Luiz Gonzaga Assis de Luca Série Teatro Brasil Antenor Pimenta – Circo e Poesia Danielle Pimenta Cia de Teatro Os Satyros – Um Palco Visceral Alberto Guzik Críticas de Clóvis Garcia – A Crítica Como Oficio Org. Carmelinda Guimarães Críticas de Maria Lucia Candeias – Duas Tábuas e Uma Paixão Org. José Simões de Almeida Júnior João Bethencourt – O Locatário da Comédia Rodrigo Murat Leilah Assumpção – A Consciência da Mulher Eliana Pace Luís Alberto de Abreu – Até a Última Sílaba Adélia Nicolete Maurice Vaneau – Artista Múltiplo Leila Corrêa Renata Palottini – Cumprimenta e Pede Passagem Rita Ribeiro Guimarães Teatro Brasileiro de Comédia – Eu Vivi o TBC Nydia Licia O Teatro de Alcides Nogueira – Trilogia: Ópera Joyce – Gertrude Stein, Alice Toklas & Pablo Picasso – Pólvora e Poesia Alcides Nogueira O Teatro de Ivam Cabral – Quatro textos para um teatro veloz: Faz de Conta que tem Sol lá Fora – Os Cantos de Maldoror – De Profundis – A Herança do Teatro Ivam Cabral O Teatro de Noemi Marinho: Fulaninha e Dona Coisa, Homeless, Cor de Chá, Plantonista Vilma Noemi Marinho Teatro de Revista em São Paulo – De Pernas para o Ar Neyde Veneziano O Teatro de Samir Yazbek: A Entrevista – O Fingidor – A Terra Prometida Samir Yazbek Teresa Aguiar e o Grupo Rotunda – Quatro Décadas em Cena Ariane Porto Série Perfil Aracy Balabanian – Nunca Fui Anjo Tania Carvalho Ary Fontoura – Entre Rios e Janeiros Rogério Menezes Bete Mendes – O Cão e a Rosa Rogério Menezes Betty Faria – Rebelde por Natureza Tania Carvalho Carla Camurati – Luz Natural Carlos Alberto Mattos Cleyde Yaconis – Dama Discreta Vilmar Ledesma David Cardoso – Persistência e Paixão Alfredo Sternheim Emiliano Queiroz – Na Sobremesa da Vida Maria Leticia Etty Fraser – Virada Pra Lua Vilmar Ledesma Gianfrancesco Guarnieri – Um Grito Solto no Ar Sérgio Roveri Glauco Mirko Laurelli – Um Artesão do Cinema Maria Angela de Jesus Ilka Soares – A Bela da Tela Wagner de Assis Irene Ravache – Caçadora de Emoções Tania Carvalho Irene Stefania – Arte e Psicoterapia Germano Pereira John Herbert – Um Gentleman no Palco e na Vida Neusa Barbosa José Dumont – Do Cordel às Telas Klecius Henrique Leonardo Villar – Garra e Paixão Nydia Licia Lília Cabral – Descobrindo Lília Cabral Analu Ribeiro Marcos Caruso – Um Obstinado Eliana Rocha Maria Adelaide Amaral – A Emoção Libertária Tuna Dwek Marisa Prado – A Estrela, O Mistério Luiz Carlos Lisboa Miriam Mehler – Sensibilidade e Paixão Vilmar Ledesma Nicette Bruno e Paulo Goulart – Tudo em Família Elaine Guerrini Niza de Castro Tank – Niza, Apesar das Outras Sara Lopes Paulo Betti – Na Carreira de um Sonhador Teté Ribeiro Paulo José – Memórias Substantivas Tania Carvalho Pedro Paulo Rangel – O Samba e o Fado Tania Carvalho Reginaldo Faria – O Solo de Um Inquieto Wagner de Assis Renata Fronzi – Chorar de Rir Wagner de Assis Renato Consorte – Contestador por Índole Eliana Pace Rolando Boldrin – Palco Brasil Ieda de Abreu Rosamaria Murtinho – Simples Magia Tania Carvalho Rubens de Falco – Um Internacional Ator Brasileiro Nydia Licia Ruth de Souza – Estrela Negra Maria Ângela de Jesus Sérgio Hingst – Um Ator de Cinema Máximo Barro Sérgio Viotti – O Cavalheiro das Artes Nilu Lebert Silvio de Abreu – Um Homem de Sorte Vilmar Ledesma Sonia Oiticica – Uma Atriz Rodrigueana? Maria Thereza Vargas Suely Franco – A Alegria de Representar Alfredo Sternheim Tatiana Belinky – ... E Quem Quiser Que Conte Outra Sérgio Roveri Tony Ramos – No Tempo da Delicadeza Tania Carvalho Vera Holtz – O Gosto da Vera Analu Ribeiro Walderez de Barros – Voz e Silêncios Rogério Menezes Zezé Motta – Muito Prazer Rodrigo Murat Especial Agildo Ribeiro – O Capitão do Riso Wagner de Assis Beatriz Segall – Além das Aparências Nilu Lebert Carlos Zara – Paixão em Quatro Atos Tania Carvalho Cinema da Boca – Dicionário de Diretores Alfredo Sternheim Dina Sfat – Retratos de uma Guerreira Antonio Gilberto Eva Todor – O Teatro de Minha Vida Maria Angela de Jesus Eva Wilma – Arte e Vida Edla van Steen Gloria in Excelsior – Ascensão, Apogeu e Queda do Maior Sucesso da Televisão Brasileira Álvaro Moya Lembranças de Hollywood Dulce Damasceno de Britto, organizado por Alfredo Sternheim Maria Della Costa – Seu Teatro, Sua Vida Warde Marx Ney Latorraca – Uma Celebração Tania Carvalho Raul Cortez – Sem Medo de se Expor Nydia Licia Sérgio Cardoso – Imagens de Sua Arte Nydia Licia Formato: 12 x 18 cm Tipologia: Frutiger Papel miolo: Offset LD 90 g/m2 Papel capa: Triplex 250 g/m2 Número de páginas: 184 Tiragem: 4.000 Editoração, CTP, impressão e acabamento: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo © 2007 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação Biblioteca da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Dwek, Tuna Alcides Nogueira : alma de cetim / Tuna Dwek. – 2.ed. – São Paulo : Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 2007. 184p.: il. -(Coleção Aplauso. Série Teatro Brasil / coordenador geral Rubens Ewald Filho) 1. Nogueira, Alcides - Crítica e interpretação 2. Teatro brasileiro -História e crítica 3.Nogueira, Alcides -Biografia I. Ewald Filho, Rubens. II. Título. III. Série. CDD 791.430981 Foi feito o depósito legal na Biblioteca Nacional (Lei nº 10.994, de 14/12/2004) Direitos reservados e protegidos pela lei 9610/98 Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Rua da Mooca, 1921 Mooca 03103-902 São Paulo SP www.imprensaoficial.com.br/livraria livros@imprensaoficial.com.br Grande São Paulo SAC 11 5013 5108 | 5109 Demais localidades 0800 0123 401 Coleção Aplauso | em todas as livrarias e no site www.imprensaoficial.com.br/livraria